LOST IN CONTEMPLATION OF WORLD

Author

aullidosdelacalle - page 66

aullidosdelacalle has 633 articles published.

“JUST A PERFECT DAY”
Por: Mónica Heinrich V.

Trainspotting es una película de culto. Tiene todos los ingredientes para serlo: vanguardista para su época, independiente, shockeante, y un retrato fiel de una generación. De todas las películas sobre drogas que he visto, es junto con Réquiem for a dream, una de las más desgarradoras.

A que nos referimos con “Trainspotting”?, se refiere a un pasatiempo inglés de mirar los trenes pasar y calcular su tiempo o velocidad (tan ingeniosos no?), pero en el mundo de la heroína es la manera en que la droga corre por tus venas, desde que te pinchás hasta que te produce efecto.

Aunque aquí en Santa Cruz es imposible hallar heroína, no obstante el submundo de la droga (cocaína, marihuana, ácidos) alcanza niveles insospechados en nuestra sociedad. Los caretas piensan que es algo que afecta a los estratos más bajos, pero no, los consumidores son muchos más de los que se piensan. Lo más triste de todo, es que la gran mayoría no se reconocen adictos y viven su vida con “normalidad”, sin querer asumir que tienen un problema.

Y Trainspotting habla de eso, de cuanta droga te podás imaginar, pero no, no es una alabanza o una oda de un heroinómano para los heroinómanos. Sus detractores han intentado hacerla pasar como un filme que impulsa a seguir consumiendo drogas, pero nada más lejos de la realidad.

Te explico. La película comienza con Ewan Mcgregor (en el papel más destacado de su carrera) corriendo por las calles, mientras una serie de frases en que se utiliza el verbo “ELEGIR”, nos taladran el cerebro. Él no quiere elegir la vida, no quiere tener responsabilidades y sentirse desanimado ante su putrefacta y miserable existencia como ser humano común y normal (léase: trabajar, pagar cuentas, tener familia, hacer feliz a alguien, cumplir expectativas y las expectativas del mundo), entonces decide no elegir la vida.

La película parte de ese punto, y el no elegir la vida desemboca en elegir la droga (creo que más claro el mensaje no podía estar). Para Renton (Mcgregor), la vida es vacía, insípida, sin sentido y la droga le proporciona un solaz. Durante la película nos describe su mundo, el mundo de los que no eligen la vida.

Un psicópata interpretado por Robert Carlyle (uno de los mejores actores ingleses) le pone sazón al relato, este personaje no se droga, pero su psiquis está tan perturbada que su no elección de vida se da en un comportamiento totalmente anti-social; también desfila en la pantalla un promiscuo que se infecta de SIDA luego de que su novia lo deja y se hace adicto a la heroína; Sick Boy, quien afirma tener “control” sobre su adicción; y el drogadicto empedernido, el más adicto a todos: Spud, personaje entrañable pero igual de perdido que el resto.

Mientras la película transcurre veremos a Renton intentar desprenderse de ese mundo y caer nuevamente en él. Escucharemos las reflexiones de una juventud resentida y marginada que no le encuentra sentido a su vida. Una juventud que no encaja, y que al no encajar pensará que no merece más que la efímera “felicidad” que le proporciona el pinchazo de la heroína.

Además, nos encontraremos ante una experiencia visual casi perfecta, porque Trainspotting es un paisaje visual acelerado y dinámico, donde todo está matizado por un toque de humor negro. Una dirección impecable, quizás lo mejor que ha hecho Danny Boyle hasta el momento, con una edición que incluso en estos días, pocas veces he visto en un filme de este tipo, en el que la historia además de tener una estética interesante, tiene un argumento profundo.

En un momento dado, Renton se encontrará en la encrucijada final de todo adicto, tendrá que ELEGIR si sigue en ese camino que es de descenso, o si de una buena vez elige un futuro, elige su vida.

Esta es una película basada en el libro homónimo de Irving Welsh (recomendado también). Está dirigida por Danny Boyle a quien ya hemos visto dirigiendo películas como “La playa”, “Una historia diferente”, “Tumbas al ras de la tierra” (otro peliculón), y más recientemente “28 días” y la imperdonable “Sunshine”. Sus dotes como director son indiscutibles, tanto el manejo de cámara, los planos, el hilo narrativo, son excelentes.

El guión estuvo a cargo del mismo que siempre ha trabajado con él en anteriores películas Jonn Hodge y la fotografía tiene como encargado a Brian Tufano que cuenta en su haber trabajos como “Billy Elliot”. La banda sonora es perfecta, se complementa con la película de tal manera que parece como si hubiesen sido hechas la una para la otra. Una de las mejores bandas sonoras que he escuchado, recomendada también para tu colección.

Eso sí, no es apta para todo público, de hecho recomiendo que la vean personas que saben a qué se están ateniendo. Muchas veces me he topado con gente que dice que Trainspotting es una basura, pero para mí es una de las grandes películas que heredamos de los 90s.

CURIOSIDADES
– Originalmente, el actor de Mark Reenton sería Ewen Bremner, que también actúa en Trainspotting, interpretando a Spud.
– Ewan McGregor enflaqueció 13 kilos para interpretar a Renton.
– Ewen Bremner (Spud) interpretó a Renton en la versión teatral de Trainspotting.
– Irving Welsh, autor del libro, hace una pequeña aparición en el filme como Mikey.
– En una curiosa encuesta realizada hace unos años, el DVD de Trainspotting resultó ser el más robado en toda Australia.
– El bar donde Mark conoce a Diane tiene en sus paredes un menú escrito con letras semejantes al bar Korova de La Naranja Mecánica.
– En la entrada del baño del antro «Volcano» se encuentra una imagen de Jodie Foster en Taxi Driver y Mark está parado detrás de una imagen de Travis Bickle de Taxi Driver

“UNA VIDA MEJOR”
Por: Mónica Heinrich V.

Sin duda, el canadiense David Cronemberg es uno de los cineastas más interesantes del cine actual. El año pasado pude disfrutar de Una historia de violencia, donde demostró porqué tiene un puesto ganado entre los grandes del celuloide.

Este año regresó con Promesas del Este. Me intrigaba el nombre, el poster de las manos llenas de tatuajes. Sabía que Vigo Mortensen repetía como personaje principal (protagonista también en Una historia de violencia), y que el filme era catalogado como uno de los mejores del 2007.

O sea, había expectativas. Además, debo confesar un vergonzoso fetiche por Vigo Mortensen, que va más allá de su interpretación de Aragorn en El señor de los anillos. Me cautiva, de una manera muy poco profesional, su versatilidad como actor, pintor, fotógrafo, poeta, deportista, su habilidad para hablar español como el más criollo argentino, y por qué no, su aspecto de galán maduro.

Ya está, luego de esa indecorosa confesión podemos seguir con el tema de la película.

El argumento se centra en la mafia rusa, todo comienza cuando en una barbería degüellan a un ruso, por órdenes de otro ruso. Al mismo tiempo, una adolescente embarazada, también rusa, pierde la vida dando a luz y deja como única pista un diario que cae, oh casualidades de la vida, en manos de una enfermera (sí, rusa también). Toda esta enmarañada trama sucede en pleno corazón de Londres.

Y Vigo??? Estarán preguntándose varias. Vigo, como bien lo dice él mismo a lo largo de la película, es “sólo el chofer”.

La película se llama Promesas del este, porque durante todo el filme se retrata la decadente vida de inmigrantes rusos, en unos casos convertidos en lo peor del hampa de la mafia, y en otros, como peones y esclavos sexuales. El diario de la adolescente muerta, narra las peripecias de una rusa de provincia, cuya vida en un pueblo de las afueras de Kiev, estuvo marcada por la pobreza y las historias de buenaventura que le contaba por carta otra chica que vivía en el “Este” (Londres, Paris, Lisboa), una narración muy chocante por lo triste, por la nostalgia y por la esperanza convertida en desesperanza de esa nueva vida.

Las cosas se enredan porque el diario contiene nombres y datos específicos de los movimientos de una de las familias más importantes de la mafia rusa, por lo que la vida de Anna (Naomi Wats-la enfermera) cambiará dramáticamente con ese nuevo panorama. Vigo interpreta a Nikolai, el chofer del hijo de esta familia de maleantes, ladrones y asesinos.

Aunque la película consigue recrear imágenes duras, terriblemente nostálgicas como la de la prostituta adolescente que luego de ser poseída por Vigo, se pone a cantar una vieja canción rusa, desnuda entre las sábanas y con la mirada perdida…el desenlace no consigue impactar de una manera acorde al desarrollo que la historia estaba siguiendo hasta ese momento.
De hecho, no pude creer que había terminado. Miré consternada el marcador de tiempo del DVD y vi que llevaba tan sólo hora y media de película, me sentí estafada…y vulnerada en mis derechos de espectadora, porque la historia prometía mucho.

Quizás el efecto de extraña desesperanza es lo que busca David Cronemberg, un final bastante abierto, un cierre nostálgico, oscuro, vacío…que te deja pensando “Y???”.

Hay escenas que son bastante fuertes, muy al estilo Cronemberg, que no busca tener concesiones de ninguna naturaleza con la sensibilidad del público, pero es precisamente ese el arte de este canadiense. Las actuaciones están muy buenas, participan además de Vigo Mortensen y Naomi Watts, Vincent Cassel y un soberbio Armin Mueller-Stahl. Vigo Mortensen ya ha sido merecidamente nominado como Mejor Actor para los Golden Globe 2008, veremos cómo le va este año.

Aparte, la película está dotada de una sobrecogedora banda sonora, unas melodías que inmediatamente traen a tu mente callejuelas rusas pobladas de rusos tristes y pobres, y eso que no conozco Rusia….mágica banda sonora.

Para quien se pregunte sobre el lema del poster: “Los pecados dejan marca”. Eso es MUY interesante…resulta que en estos rusos de larga data y tradiciones, los tatuajes son un diario de vida. Ellos mismos se los hacen, y vos podés saber quién es y dónde ha estado el ruso en cuestión, gracias a sus tatuajes. Son como diarios…y al mismo tiempo como la identidad de estos personajes. “Los pecados dejan marca”, alude a todos los negros secretos que esconden los tatuajes de estos rusos…secretos que involucran una forma de vida muy oscura, dañina y malvada.

Entonces David Cronemberg consigue una vez más dar unos cuantos golpes al estómago, crear algunas escenas impactantes y que pensés en su película varios días después de haberla visto. No será lo mejor de su filmografía, ni lo más logrado, pero, definitivamente, tiene su sello.

Lo mejor: No es por chupa, pero debo decir Vigo Mortensen =)Lo peor: algunas cosas pegadas con moco que bajan el nivel que el filme consigue en un principio.
La escena: la extraordinaria pelea campal entre un Vigo Mortensen completamente desnudo y tatuado, contra dos mafiosos rusos que lo querían liquidar de improviso.Lo más falsete: la revelación de Nikolai (Vigo Mortensen) casi al final.El mensaje manifiesto: La vida está llena de pescadores de ilusiones.El mensaje latente: Las ilusiones, ilusiones son.
El consejo: La disfrutará el que no sea puntilloso, ni delicado del estómago.La pregunta: ¿Cuánto tardarían en pintar el cuerpo de Vigo Mortensen para las escenas chuto?
La web: http://www.promesasdeleste.es/

“ES UN MUNDO EXTRAÑO”
Por: Mónica Heinrich V.

Lynch ha dejado su huella en el mundo del celuloide: para unos, no pasa de un polémico enredador de historias; para otros, un genio. Quizás la verdad se encuentre a medio camino entre una u otra aseveración, porque, después de todo, ¿quién puede decir qué es genialidad? en su momento, algunos de los que son ahora genios, fueron tildados de locos, hasta de mediocres…y ya ven, la vida pone cada cosa en su sitio. Por el pronto me quedo con el Lynch de Terciopelo Azul.

Si hay algo que Lynch maneja a la perfección, es el juego al que somete al espectador, un juego donde Lynch tiene la sartén por el mango, un juego donde pocas veces podremos atisbar a qué juega Lynch. Como ven, puede ser lúdico en cierto sentido, pero sobre todo emocionante.

La cosa empieza onda Little House in the praier, un pueblo apacible, tomas que nos indican que ahí todo está bien, que todos se portan bien, van a misa, comulgan, y el largo etcétera que representa el ilusorio vivir americano. Luego, para romper esa ilusión, un hombre mayor regando su jardín en un día cualquiera, es víctima de una especie de ataque. El cuadro lo completa el perro que, al ver a su amo caído de espaldas y con la manguera de agua asida a su mano, comienza a jugar con el agua que sigue brotando.

Pasamos inmediatamente al hospital. El mismo hombre con una serie de aparatos alrededor de su torso, cabeza y extremidades. No nos informan qué pasó, ni qué le pasará, llega su hijo, interpretado por Kyle MacLahaln, quien bajo el nombre de Jeffrey será nuestro protagonista.
Ahora, mis estimados, olvídense del viejo y concéntrense en Jeffrey.

Recordarán a este actor por su personaje de policía en la macabra Twin peaks (Picos Gemelos), acá está un poco más joven y representa a la candidez y la curiosidad de un universitario cuya vida transcurría con la misma regularidad que un reloj suizo.

Llega al pueblo a ver a su padre, por lo del ataque (recuerden al viejo de la manguera). Bueno, el individuo empieza a pasear por ahí, parece que recordando el pueblito que lo vio nacer, y zassss que pilla una oreja entre la hierba. Tal cual lo leen, una oreja humana en medio del pasto. Extrañado, la mira, la inspecciona y se dice: «matanga dijo la changa». Sin ningún asco (ni guante), agarra la oreja (que ya tiene su mohito y otras cosas de difícil descripción), la recoge y la mete en una bolsa de papel que casualmente estaba por ahí.

Hasta ahí no les parece una historia interesante? Sí! Sí! Digan que sí!!! Prosígome. Como es un pueblito, ahí todos se conocen, entonces se presenta donde un policía amigo, se la muestra, la llevan al forense y la cosa queda en stand by. Entra en acción Laura Dern, interpretando a Sandy, la hija del policía al que Jeffrey le mostró la oreja. Sandy, boca floja como pocas, le comenta a Jeffrey algunas cositas que escuchó en su hogar sobre el caso. Jeffrey, que, la verdad sea dicha, andaba como muy ocioso, se interesa de inmediato y decide intervenir.

Esto sirve para dar paso a los personajes más ricos de la película, Isabella Rosselini interpretando a Dorothy Vallens, conocida en su boliche como La Dama de Azul, porque en su repertorio invariablemente cantaba «Velvet Blue» (Terciopelo azul), y Dennis Hopper haciendo de un soberbio y odiable Frank Booth. Como se habrán imaginado, lectores condescendientes, lo mejor se da cuando esos personajillos están presentes.

Hasta la parte en que el ingenuo de Jeffrey quería averiguar qué $·%»/ pasaba, estaba todo tranquilo, una vez Jeffrey hace lo que hace y pasa lo que pasa, asistimos a un desfile de extravagancias, algunas interesantes, otras de humor negro, otras tristes, pero extravagancias muy al estilo Lynch. La película corona su final comedidamente, de acuerdo a las exigencias que el espectador tiene después de estar casi dos horas con el ojo pelado.

Puedo asegurar, que quien no ha visto nada de Lynch la podrá ver tranquilamente, porque no es una película tan individualista, ni tan jeroglífica como Mullholland Drive, ni lenta como Carretera Perdida u otras…en general es una película que puede disfrutar cualquiera que le gusta el cine un poquito.

Las actuaciones son muy buenas, sobre todo, las de Rosselini y Hopper…se mandan unas actuaciones inolvidables, para Rossellini debe haber sido difícil interpretar su papel porque hay escenas muy explícitas y sobre todo de mucha carga emocional.

El guión tiene lo suyo también, ya que es creación del director, un guión que grita Lynch por todas partes, macabrito, pero con estilo y queriendo mostrar el lado dark del ser humano.
En cuestión de imagen o fotografía, tampoco se aplaza, hay escenas muy bien logradas, que incluso para ser una película ochentera…te hace pensar que no lo es.

La banda sonora es excelente, Lynch tiene el gusto de los grandes directores para colocar la música a sus películas, canciones muy bien seleccionadas donde se repite hasta el hartazgo la canción que da nombre a la película. «Velvet Blue».

Como ya mencioné, la película es de 1986, sin embargo le da patadas a muchas que han salido recientemente. Una película que nos hace pensar en que no todo es lo que parece y que a nuestro alrededor se tejen historias que ni siquiera nos imaginamos, historias donde a simple vista todo parece inmaculado, pero que cavando un poquito uno se encuentra con cosas que harían a Unitel parecer un capítulo de Winnie Pooh. Después de todo, quiénes son ustedes realmente, o quién soy yo?.
Es un mundo extraño no?

Lo mejor: El final

Lo peor: quizás resulte algo freaky para algunos.

La escena: todas las escenas en se muestra la relación entre Dennis Hopper e Isabella Rosellini.

Lo más falsete: …

El mensaje manifiesto: Nada es lo que parece ser.

El mensaje latente: Debajo de la pureza se esconde la perversión.

El consejo: Verla

La pregunta: ¿Qué tan extraño puede ser el mundo?

La web: no tiene, pero podés ver datos en http://www.cinecin.com/davidlynch.asp?cat=bluevelvet

CURIOSIDADES
– David Lynch dijo haberse basado en la escena de «Un perro andaluz» de Luis Buñuel, donde aparece una mano con un hueco en el centro por donde circulan hormigas, para recrear la escena de la oreja humana llena de hormigas encontrada en el césped por el protagonista.

– Terciopelo Azul posee varias referencias a Abraham Lincoln y su asesinato?. Entre ellas por ejemplo la calle Lincoln donde se sitúan los apartamentos de la historia, el apellido del personaje de Frank Booth basado en el del asesino de Lincoln, John W. Booth, o incluso la secuencia del disparo de Don absolutamente igual que el asesinato del ex presidente norteamericano.

¿Y dónde está Antígona?

Por: Mónica Heinrich V.

Fue un fin de semana larguito, que comenzó oficialmente el día viernes en que me deslicé hasta el Plan 3000 a ver el estreno de Antígona. Después de media hora de viaje, llegué hasta la Ciudad de la Alegría, que cobija a la ENT (Escuela Nacional de Teatro). Eran exactamente las 19:00, tenía muchas expectativas, ya que además de haber leído el texto original de Brecht, esta era la presentación “en sociedad” del nuevo curso de actores que la escuela largaba a los ruedos del teatro profesional.

Entré rápidamente, previo saludo con otros incautos espectadores, y me acomodé en mi butaca con ansias. Después de unos 20 minutos de retraso, las luces se apagaron.

Se escuchó un discurso en alemán, que yo automáticamente asumí era Hitler (dada la temática de la obra), siguió ese sonido de sirenas típicos de guerra, de atrás del público salió un actor con una linterna que terminó de dar un efecto interesante y Antígona abrió su telón.

Al principio, me encontré con una muy buena escenografía. Minimalista y moderna. Calaminas, y otros elementos urbanos pintaban un cuadro, embellecido por un correcto uso de las luces. Es en ese momento que sale Antígona, a los gritos y junto a sus “sombras” (tres actrices que representan también a Antígona), nos cuentan la necesidad de esta muchacha de dar entierro a su hermano fallecido, aún en contra de las órdenes del rey Creonte.

Lo que a primera vista parecía una obra moderna, se transforma en una puesta donde nos torturan con el texto sin piedad. Un texto que leído es precioso, pero que escupido mecánicamente y a mil por hora, resulta aletargante. Después de un día algo cansado, sentarme a ver la metralleta de kilómetros de texto sin ningún matiz, fue tan efectivo como una pastilla de valium. Cabeceé, luchando contra el sueño, mientras mi acompañante perdió esa batalla y sólo se desperezaba cuando estaba a punto de roncar.

Me obligué a permanecer despierta. La obra transcurrió muy lentamente, la Escuela nos contó esa dramática lucha de poder, corrupción, honor, dignidad y contemporaneidad que el texto de Brecht hace que nos traspase el alma.

Confieso que cuando leí la obra, quedé encantada y rápidamente enganchada con el intenso relato. Al verlo en escena, me quedó la impresión de que la obra les quedó grande, y que la puesta carecía de magia, de ese elemento desconocido que algunos críticos llaman “el factor WOW”.

Y no es que no tenga cosas buenas, de hecho tiene una espectacular música, acertadísima, interesante, maravillosa, que con un montaje más arriesgado y menos lineal habría sacudido a más de uno. La escenografía muy linda, había imágenes muy bien logradas, escenas bonitas, conmovedoras, pero el gran problema es que todo era una cadena en que lo bueno y lo malo estaban estrechamente unidos, llegando a formar un producto poco consistente. A partir de la mitad, la obra consigue suspender un poquito y atraer nuestra atención. Ya para el final, otra vez se cae estrepitosamente…

Quizás la escena más destacable es la que consigue recrear Mariela Morales con su conmovedora narración sobre el triste destino de Antígona y de Hemón, sin duda el punto más alto de la obra.
Hablando del vestuario, faltó arriesgarse en ese punto también. La onda de la puesta era estilo Matrix, como un Apocalipsis moderno, pero el vestuario se queda a medio camino, especialmente las Antígonas, parecían escapadas de una puesta más bien clásica; los agentes del orden que vestían botas militares y gabardinas, salían con los cabellos sueltos, cuando el papel requiere una pulcritud al extremo. Pero eso ya son gustos personales…

El día sábado volví a ir, y me sometí a ese suplicio otra vez. Salí con la misma impresión. El texto de Brecht merece mejor suerte.

Sobre las actuaciones, hmmm me parece que la obra necesitaba a actores con más experiencia para las siluetas principales. Ahora, hay que reconocer que existe una mejoría notable entre lo que dichos actores eran antes de la escuela, y lo que son hoy. Lo digo porque he visto a la mayoría en obras de todo tipo, y aunque en Antígona no consiguen hechizar, habrá que ver qué otras cosas logran como profesionales del teatro.

En resumen, Antígona es un gran texto…pero la puesta llevada a cabo por la Escuela Nacional de Teatro, transita entre la densidad y lo desangelado. No sé cuántos actores eran en escena, pero seguro eran más de 20, 20 actores desperdiciados, con un texto hermoso y cruel, que a excepción de una o dos escenas no consigue transmitirnos la debacle, el abismo, de la caída de un reino.

Obra: Antígona
Basada en: Antígona, de Bertolt Brecht
Dirección: Marcos Malavia
Actores: Sabrina Medinaceli, Hugo Francisquini, Elina Laurinavicus, Fred Núñez, Mariela Morales, Glenda Rodríguez, Gabriela Unzueta, Diego Paesano, Yovinka Arredondo, Mayte Haiek, Selma Valdivieso, etc..
Lo mejor: Música y escenografía.
Lo peor: La duración, lo denso y el final.
La escena: Mariela Morales en su relato sobre la muerte de Hemón
Lo más falsete: Los toques modernistas que esconden una obra tratada de una forma clásica.
El mensaje manifiesto: Los tiranos, tarde o temprano caen
El mensaje latente: El obrar mezquinamente, siempre es mal recompensado
El consejo: Tomá harto café, llevate una coca-cola, y chicle para no sucumbir ante el efecto narcótico de la obra.
La pregunta: ¿Dónde está Antígona?

Fotos: lamafiadelteatro.blogspot.com

Stan

Por: Mónica Heinrich V.

“Las grandes naciones han actuado siempre como gánsteres, y las pequeñas como prostitutas.” S.K.

Hay momentos mágicos en la vida, y dentro de esos momentos mágicos surgen las terribles comparaciones. Talentosos hay pocos, y queda manifiesto en la retahíla de películas que se repiten y parodian, mientras que el buen cine o el cine que puede aportar algo escasea.

Para quien guste del cine, o por lo menos, para quien tenga curiosidad por el CINE (con mayúsculas), es obligatorio pasar por el señor Stanley Kubrick, independientemente que te termine gustando o disgustando.

¿Qué hace a Kubrick tan especial? Mejor, reformulemos la pregunta ¿Qué es lo que no hace especial a Kubrick?. Kubrick hizo todo lo que tenía que hacerse para ganarse un puesto entre los grandes. Kubrick es la apoteosis de lo que un aspirante a cineasta desearía llegar a ser. Con un espíritu visionario, gustos excéntricos y un amor por el trabajo perfecto, Kubrick le ha dado al cine clásicos de clásicos. Muchas veces, echada panza arriba, me imaginaba (envidiosamente) cómo el señor Kubrick pudo filmar cosas tan extraordinarias.

Desde películas bélicas, hasta películas históricas, de suspenso, oscuras, humor-negro, creo que lo único que no llevó a cabo Kubrick fue un dibujo animado, porque su paso por muchos géneros son testimonio ineludible de su talento. Hace falta ser muy talentoso para poder emprender diferentes géneros y hacer de cada emprendimiento un referente para generaciones futuras. Ya quisieran otros directores ser nombrados continuamente, ya quisieran otros directores tener filmes como Odisea en el Espacio, La naranja mecánica o hasta Espartaco.

Obviamente que después de tantas flores para Stan, comprenderán que tenga en mi poder el libro sobre el cual hago esta opinión. Se llama sencillamente Kubrick y está escrito por Ciment Michel.

Para empezar les diré que es un libro de lujo, con esto me refiero a que el tamaño, el papel, la calidad de las fotos y todo lo que involucra el aspecto “físico” del libro es excelente. Es casi como un álbum, con hojas un poco más pequeñas que el tamaño carta, y de ese papel suave y sedoso que sólo algunos libros tienen. El que lo escribe e ilustra, dice ser un gran admirador de Kubrick y se reconoce en esta recopilación de fotos y textos.

Primero nos encontraremos con un prólogo donde el autor justifica el por qué del libro. Luego tenemos un collage de fotos de películas como Fear and desire, El beso del asesino, Atraco perfecto, Espartaco, Lolita, Odisea en el espacio, La naranja mecánica, Barry Lyndon, EL resplandor, Teléfono rojo? volamos hacia Moscú.

Posteriormente pasamos a La Odisea de Kubrick, que involucra los datos biográficos de Stan, entre ellos una lista que Kubrick dio de sus 10 películas favoritas para una entrevista en 1963, entre las que destacan: I Vitelloni (Fellini), Fresas salvajes (Bergman); Ciudadano Kane (Wells), Candilejas (Chaplin), Enrique V (Lawrence Olivier), etc.

Habrá tiempo para conocer las exigencias de Kubrick como director, y lo que muchas veces lo tornó insoportable para algunas personas. Anécdotas de gente que trabajó con él y que no la pasó muy bien que digamos. Todo esto acompañado de fotos acerca del backstage de sus películas.

Luego pasamos a una de las parte más enriquecedoras del libro: “Entre la razón y la pasión: Reflexiones sobre una obra en proceso”, se trata de 20 viñetas donde se analiza filosófica, simbólica y técnicamente la obra de Kubrick, el proceso que ha seguido, los elementos que ha manejado y que la hacen tan especial.

“Kubrick y lo fantástico” da un vistazo a películas que fueron más allá de la realidad y que transitaron fuera de los límites establecidos por la época. El resplandor y Odisea en el espacio, por ejemplo.

Seguimos con una EXTENSA entrevista hecha en 1972 acerca de La naranja mecánica, muy muy completa, yo diría que para los fans es un regalo del cielo. Pero si pensaron que la cosa se queda ahí, continuamos con otra EXTENSA entrevista a razón de Barry Lyndon en 1976. Por si fuera poco, también podemos conocer al Stan de El Resplandor en una entrevista dada en 1980, que es más larga que las anteriores. Detalles que les dejo la incógnita, pero que les aseguro valen la pena en demasía.

Luego de conocer a Stan, podemos ver qué piensan los que fueron su brazo derecho en el mundillo del cine. En Testimonios nos encontramos con James B. Harris, el productor de Atraco perfecto, Senderos de Gloria, Lolita…en fin. Cuenta cómo se conoció con Kubrick y los hechos que los unieron en el trabajo. Ken Adam, director artístico, también nos cuenta un poco más del discreto vivir de Kubrick. Julian, director de publicidad y John Alcott, operador en jefe; terminan de dibujarnos el mundo Kubrick…un mundo lleno de guiños, de esfuerzos y de esperanzas.

La chaqueta metálica tiene varios capítulos debido a que fue una película que Kubrick hizo después de 7 años de silencio. Además un análisis crítico del film, declaraciones de Kubrick acerca de: El libro, el guión, Beckton (lugar donde se filmó), Capra, Hollywood Vs Londres, Modine, Platoon, y muchas otras maravillas. Luego pasamos a una entrevista con el guionista de Chaqueta metálica, donde explica más o menos cómo se dio la cuestión y cuáles eran los aspectos que resaltaban a la hora de estructurar la historia.

Como no podía ser de otra manera, llegamos a Eyes wide shut, la última película de Kubrick, doce años después de Chaqueta metálica y su largometraje número 13. El rodaje, las preocupaciones de Kubrick, el perfeccionismo del montaje, la elección de Tom y Nicole, las críticas que tuvo y como bien dice el libro al final de este capítulo, ni siquiera en muerto Kubrick pudo satisfacer a la crítica unánimemente, ya que cada película que hizo era acompañada por aguas divididas entre las apreciaciones de la prensa especializada.

Nueva York en el crepúsculo, supone un vistazo analítico de toda la obra de Kubrick, y la relación de cada uno de los filmes que hizo entre sí. Puntos en común, símbolos que se repiten, temáticas paralelas, contenido freudiano, un capítulo muy completo.

Casi para finalizar gozamos de una entrevista con el guionista de Eyes wide shut, Frederic Rápale. El decorador jefe, Les Tomkins, también nos brinda su versión de los hechos en una entrevista dada en 1999.

Pasamos a un capítulo dedicado a testimonios de personas cruciales en la génesis de la obra de Kubrick, tal es el caso de una entrevista de Malcom Mcdowell, quien personificó a Alex en la Naranja Mecánica. De Jack Nicholson o Selley Duvall, lo particular de estos testimonios es que son dados justo después de la muerte de Stanley, y el motivo es rememorar a Stanley, entonces el tono de los testimonios es diferente a una entrevista común y corriente, ya que hablan sobre el efecto y el shock que la partida de Kubrick les ha dejado.

Para finalizar, In memorian Stanley Kubrick, el autor del libro nos comenta sobre la relación que tuvo, durante casi 30 años, con Kubrick. Los encuentros que tuvieron, los proyectos que Kubrick tenía, incluso habla sobre la filmación de Napoleón, película que Kubrick quiso hacer pero que abandonó. Circunstancias interesantes alrededor de su exquisito tino para definir música, fotografía, escenografía de sus películas, para qué vamos a negarlo si el hombre era un virtuoso.

Y como todo en esta vida termina, el recuento de las maravillas de Kubrick también termina, con la tristeza de que hoy en día hay muy pocos o quizás ninguno que pueda equipararse en visión y originalidad a este querido señor. El mundo continúa, el cine continúa, el legado ya está inscrito en las páginas de la historia, nosotros, los simples mortales, sólo podemos recordarlo con admiración y al ir a dormir, juntar las manos, cerrar los ojos y susurrar: “Kubrick nuestro que estás en los cielos…”

Libro: Kubrick
Autor: Ciment, Michel
Editor: Ediciones Akal, S.A.
Número de páginas: 328

Matar a un ruiseñor es pecado
Por: Mónica Heinrich V.

Hace ya cuatro años la American Film Institute dio a conocer los resultados de una encuesta que respondieron actores, directores y críticos de cine americanos; encuesta que buscaba conocer a los 50 héroes y villanos del celuloide de todos los tiempos . Mientras Aníbal Lecter se coronó como el villano de villanos, Gregory Peck sobrepasó a todos los héroes y se alzó como el número uno por su papel de Atticus Finch. Unas dos semanas después de que dicha lista saliera a la luz, Peck exhalaba su último aliento y la prensa, lo recordaba, por su actuación en Matar un ruiseñor.
Para qué toda esta cháchara? Yo no había visto Matar un ruiseñor hasta ese momento, y ya que Atticus Finch (Gregory Peck) era el personaje más entrañable del cine americano, me entró la curiosidad por ver qué tan bueno y noble era el susodicho. Mi espíritu aventurero me hizo decidir verla y debo reconocer que la experiencia no fue mala.

Matar un ruiseñor es una película hecha en la década de los 60, filmada íntegramente en blanco y negro, basada en el libro homónimo ganador del Pulitzer escrito por Harper Lee. La historia se sitúa en los años 30 luego de la Gran Depresión, en un pequeño pueblo de Alabama. Atticus Finch es un abogado viudo, muuuuuy bueno, muuuuuy íntegro, muuuuuy noble, padre de dos hijos pequeños que, como han quedado en la orfandad, dependen de él para todo. La niña se llama Scout y el niño Jem. Mientras que Jem es el semiresponsable de los hijos, a Scout no le gusta ponerse vestido, ni tampoco tolera a sus compañeros cuando la critican o le hacen bromas. En este escenario vemos la bondadosa atención de Atticus para con su familia.

La historia se entrelaza con lo que el pueblo como sociedad vive y experimenta. En el pueblo se habla sobre una historia acerca de Boo Radley, un hombre al que nadie ha visto desde que era niño. Boo tiene un pasado sombrío, se dice que intentó matar a compañeros de colegio y que sus padres prefirieron recluirlo por una enfermedad mental. Supuestamente, sólo sale de noche y muy de vez en cuando. Este personaje lleva sobre él el estigma de “hijo opa”, o “enfermo metal”, que muchos pequeños pueblos manejaban de una manera bastante vergonzosa.

Por otra parte a Atticus le dan un caso, el caso de Tom Robbinsson, un afroamericano. Tom es acusado de haber violado a una mujer blanca y Atticus acepta defenderlo en un juicio, a sabiendas de todos los problemas que esa decisión le acarrearía en el pueblo.

Entonces, la película toma dos caminos. La narradora es Scout, la hija de Atticus quien describe los acontecimientos ya desde su adultez. Por un lado, la película enfoca todos los miedos infantiles, la curiosidad, la ingenuidad, la sabiduría de los hijos de Atticus con relación al tema Boo Radley. Por otro lado, describe la intolerancia y la rechaza de manera efectiva.

Encuentra su clímax, durante el juicio a Tom Robinsson. Los alegatos de la mujer violada, del padre de la mujer violada, y obviamente, la decisión del jurado.

Atticus, hace todo lo posible porque se haga justicia, ya verán ustedes si lo consigue. Sin embargo, lo admirable de Atticus será siempre su recto proceder, sus acciones que te harán exclamar: Pucha, qué bueno que era Atticus!

Si bien la película exalta valores ya conocidos dentro del cine americano, lo hace con mucha delicadeza y estilo. Es una película que a pesar de tener algunos ingredientes tan característicos del cine americano te llega a gustar y cautivar.

La dirección corre a cargo de Robert Mulligan, está muy cuidada, y lo mejor es que no cayó en excesos ni en poses falsas. Si se siente como una persona «ideal» a Atticus, pero eso no impide que se lo admire sinceramente.

Hermosa banda sonora, muy bonita fotografía, excelente uso de la narración, intercalando momentos no muy agradables con detalles muy tiernos. Las actuaciones son excelentes, la de Gregory Peck es realmente memorable, he visto otra película de él, pero luego de verlo como Atticus Finch creo que ya no hay nada que decir. Los niños muy bien también, no sobreactúan, son muy naturales, muy buen casting infantil. Y bueno, el debut de Robert Duvall en la pantalla, interpretando a Boo Radley, mienchi, Robert Duvall en sus épocas mozas, qué milagroso que es el cine che.

En definitiva, una película muy bien hechita que vale la pena ver porque además es un clásico. ¿Por qué se llama matar un ruiseñor? Porque en un diálogo con sus hijos Atticus les dice que matar a un ruiseñor sería un pecado, porque cómo matar algo que sólo trae alegría y felicidad?. Y bueno, la alegoría surge por sí sola durante la película.

El filme es un alegato valiente, considerando la época en que fue exhibida, ya que USA, ustedes saben, siempre ha sido un nido de racistas, entonces al abordar un tema como la tolerancia y abordarlo como una virtud, como un ideal (independientemente de lo convencional del film) hace que la película tenga más valor.

Te la recomiendo, una película para sentirse bien, una película linda…

Lo mejor: El final
Lo peor: que no existan muchos Atticus Finch
La escena: El juicio
Lo más falsete: Locaciones dizque “naturales” que eran estudios.
El mensaje manifiesto: En este cochino mundo hay gente buena
El mensaje latente: Existe una sola raza, la humanidad, y es una raza tendiente a la mezquindad.
El consejo: Kleenex
La pregunta: ¿Cómo matar algo que sólo trae alegría y felicidad?
La web: no tiene, pero podés ver datos en http://www.imdb.com/title/tt0056592/

CURIOSIDADES
– La autora de la novela, Nelle Harper Lee, todavía vive. Al igual que J. D. Salinger, no concede entrevistas y vive retirada tras haber escrito una única novela Matar a un ruiseñor (To kill a mockingbird); escrita en 1960, que obtuvo el premio Pulitzer el año siguiente.
– Harper Lee era amiga íntima de Truman Capote, y a pesar de escribir tan sólo esta novela, su nombre figura como personaje importante en las biografías de Capote y en sus películas aparece interpretada por distintas actrices.
– Ganadora de 3 Oscars (Mejor Actor Gregory Peck, Mejor Dirección Artítistica y Mejor Guión Adaptado) y 3 Globos de Oro (Mejor Promoción, Mejor Actor de Drama y Mejor Banda Sonora).
– Mary Badham, la pequeña actriz que interpretó a Scout, la hija de Atticus (Peck), tuvo tan buena relación con el actor, que mantuvieron un estrecho contacto hasta el día en que Peck murió a sus 87 años.

“Vamos a matarlos a todos”
Por: Mónica Heinrich V.

The Kingdom, y en español La sombra del reino, es la típica película americana. Usando el ya manoseado tema terrorismo árabe Vs. USA, la película arranca con una vertiginosa mirada de 2 minutos al inicio de las relaciones entre Arabia Saudita y los gringos. Una relación marcada por dos factores importantes:

A.- Arabia Saudita, productor #1 de petróleo
B.- USA, consumidor #1 de petróleo

Para los más lentos: un descarado panorama de vendedor y cliente. Bajo esta premisa, y siguiendo con la descarga de adrenalina, nos situamos en una compañía petrolera norteamericana localizada en Riyadh, Arabia Saudita, donde “OH, SORPRESA”, hay un camping corporativo, lleningo de gringos, que es literalmente barrido por fuerzas terroristas, dejando cientos de muertos. A los terroristas no les tiembla la mano ante los rubios niños americanos, ni les tiemblan los huevos para inmolarse en nombre de Alá.

No repuestos de esta primera descarga de balas, bombas, incendios y desbande en estado de pánico de estas víctimas, llegan al lugar los rescatistas, entre los que se encuentran americanos. Uno de ellos Frank Lukas, llama a su amigo del FBI en USA, Ronald Fleury (Jaime Foxx) y nos da el shock cuando en ese momento, estalla una ambulancia y barre con rescatistas y forenses OTRA VEZ.

Ahí los terroristas ya se habían cargado a unos 200 muertitos. Lo que obviamente indignó bastante a Fleury, que muy suelto de cuerpo va a pedir que lo dejen ir a Arabia Saudita a poner orden en ese boliche. Luego de chantajear vilmente a un personaje político, finalmente le conceden el permiso para que él y otros 3 avispados agentes del FBI, marchen hacia esa tierra de bárbaros.

A partir de ahí la película transita en todos los clichés vistos y conocidos. Los americanos son gente preparadísima, docta, carismática, sarcástica y poco sumisos. Los árabes son cerrados, taciturnos, con muy poco sentido del humor, inútiles y hasta cándidos. Estos cuatro muchachotes llegan a Arabia Saudita para encontrar a los responsables de dicho atentado y ejercer justicia divina. Al llegar, ya nomás se sienten como si estuvieran en el canchón de su casa, y como si no estuviesen en una de las zonas más peligrosas del mundo. Será frecuenten que pregunten y se quejen de que no los dejan salir de noche, de que no pueden moverse solos, de que no los dejan ir a ciertos lugares, etc., etc.. Encima, están tan avanzados que tienen que enseñarles a los árabes a no pisar las evidencias, a recolectarlas, a interpretarlas y a clasificarlas. Fleury es tan “osado” que incluso le retrucará al mismísimo príncipe saudita.

En este glorioso y capaz equipo americano se encuentra Janet (Jennifer Gardner), a quien sospecho pusieron por 2 motivos: 1.- Mostrar las “exquisiteces” árabes con respecto a las mujeres y 2.- Poner su nombre en cartel para calentar a la platea masculina. O sea, esta chica sale en el papel que muchas veces le endilgan a Mónica Belucci, pero sin sus italianos atributos. Prosigo con el equipo, también está Grant (Chriss Cooper) experto en bombas y Adam (Jason Bateman) que no se sabe porqué es parte del elenco hasta casi el final.

Del lado de los árabes, están los malos malos, que son los de las bombas y atentados, y los niños buenos como Faris, el coronel que es guía y protector de los americanos…que como NO PODÍA ser de otra manera, menciona que conoce USA, y habla de Hulk, de The Millionarie Man (la serie de los 80) y si hablaba de Coca Cola y el pájaro loco, completaba la imagen de árabe sediento de cultura occidental.

En resumidas, los americanos arman un zafarrancho de aquellos, donde Rocky y Rambo parecerían un liendre chuto. Ellos solingos con sus almas, se internan en la zona más peligrosa del hampa terrorista, y arrasan con todos los crispines. Era una granizada de árabes, que en los Estados Unidos de Norteamérica debe provocar Hurras y aplausos de alegría.

Y luego de que armaron tremendo zafarrancho, encima prácticamente les botan alfombra roja y los despiden con fuegos artificiales. Eso, mis querido querubines americanos, no ocurre en la vida real, sólo en TNT.

Entonces, una película muy muy entretenida, apta para público aguantador y dispuesto a no juzgarla por su contenido político. Entre los aspectos técnicos destacan un excelente ritmo, una edición interesante, con una propuesta estética, donde se nota que se invirtieron varios verdes, y que cuenta con locaciones adecuadas a la temática, que resaltan por un correcto uso de la fotografía.

El director de esta cosa es Peter Berg, quien parece apuntar a convertirse en un director pipoquero, teniendo este año casi 5 películas finalizadas y listas para el estreno. Hay que reconocer que hasta el momento no tiene nada interesante y The Kingdom, definitivamente no lo hará pasar a la posteridad. La película, además, es producida por Michael Mann…ay Michael, WHY, WHYYYY????.

Lo mejor: El ritmo, y que en ese ritmo Jaime Foxx no se despeina nunca.
Lo peor: Árabes buenos-ingenuos- VS Árabes malos-sanguinarios
La escena: Cuando secuestran a uno de los cuatro mamertos americanos y todos pensamos: Se la van a cortar, se la van a cortar!!!
Lo más falsete: Es una situación que de principio a fin JAMAS podría darse.
El mensaje manifiesto: La venganza es dulce.
El mensaje latente: Podemos ser de diferentes culturas, pero muy en el fondo somos todos unos hijos de puta.
El consejo: No llevés a un amigo árabe a verla.
La pregunta: ¿Si la viera EL REINO, cuáles serían las repercusiones?
La web: http://www.thekingdommovie.com/

LA CORRUPCIÒN DEL PODER
Por: Mónica Heinrich V.

Sabía que Beowulf era una de las películas más esperadas del 2007, aunque ni puta idea del porqué. No he leído el poema, no conozco la historia, y lo que supe fue gracias al trailer. El sólo hecho de que la cosa sea con animación 3D, me quitaba gran parte de las ganas de ver o, mejor dicho, escuchar a Hopkins, Jolie o Malkovich. Pero todo sea por una noble causa, como la de inaugurar este blog con una reseña actual.

Lo primero que me contrarió, fue no recibir mis lentes tridimensionales junto con mi entrada. En España y otros países, se disfruta de esta película de esa manera, entonces al recibir mi tiquetsingo, me puse a pensar en lo lindo que es apreciar cine en otros lados. Luego, ya para el bochorno, la película estaba doblada. Pregunto: ¿Si vas a hacer personajes animados, donde el plus es la voz de actores reales reconocidos, qué chiste tiene escuchar esa burrera doblada?. Además, Beowulf no es para nada una película apta para niños, y estoy segura que los adolescentes ya saben leer subtítulos, pero bueno…

Empezó, y me sentí rápidamente inmersa en un juego de nintendo WI o playstation. Realista en la medida de que plasmaron a los actores con un 95% de fidelidad, pero hay cosas que la animación no consigue salvar, sobre todo movimientos, que no dejan de ser un recuerdo claro de que eso fue hecho por mamá computadora.

No obstante mi marcado escepticismo y descontento inicial, la historia me envolvió. El rey Hrothgar (Anthony Hopkins) y sus súbditos se encuentran festejando, cuando de pronto un monstruo (Grendel) interrumpe la fiesta arrasando con todo a su paso. Mienchi, fue bastante sorpresivo…porque todavía no había terminado de digerir lo cursi que se veían los dibujitos, cuando llega este bichango.
Un bichango grande, lleno de ampollas y cosas viscosas que caían por cada vericueto de su cuerpo, guácatelas!.

Y claro, como se echa al plato a medio salón. El rey hace correr la voz por todo el país, de que necesitan un héroe a quien promete la mitad de su reino y de su oro, a cambio de encontrar la paz.

Adivinen quién entra a escena entonces? Sí pues. Claro, Beowulf, al que fuimos a ver…Y llega Beowulf, grandote, fisicudo, como un rubio Dios, imponente, a poner orden en ese gallinero. Ya de entrada uno se da cuenta de Beowulf, es el “propio”. Hasta ese momento, la aparición de Angelina Jolie todavía no llegaba.

Y claro, entre Beowulf y la reina empiezan a cruzarse miraditas, para darnos a entender que el par se trae ganas. Y así el gallardo Beowulf se enfrenta a Grendel. Una lucha interesantísima…que da pie al encuentro con Angelina Jolie. Que cuándo no, sale de manzana de la discordia, de fruta prohibida, de pecado ambulante, con un cuerpo que obviamente no es el de la anoréxica desnutrida que vemos hoy en día…pero que nos dice que Angelina es la “propia”.

Así parte esta historia épica, con diálogos muy bonitos, cortitos, precisos, atractivos, y que junto con el argumento crean un aura de intensos sentimientos, en que hubo un momento que me cubrí los ojos… azorada ante lo inevitable, y que apretaba el brazo de mi acompañante susurrando: “Se lo va a cortar, se lo va a cortar!!”.

Película recomendable, entretenida, donde el honor, el poder, la corrupción, se entremezclan en una sinfonía animada. Obviamente que adolece de los artificios de la técnica elegida para llevarla a la pantalla, y que te hace suspirar imaginando la peliculanga que hubiese sido con actores de carne y hueso.

La dirección estuvo a cargo de Robert Zemeckis , conocido por Volver al futuro, Forest Gump, El Naúfrago, y más recientemente, la fallida El Expreso Polar…

Beowulf es un héroe, carcomido por la culpa y la vergüenza de no estar a la altura de su mito, en uno de los diálogos más bonitos, le dice a su reina: Llévame en tu memoria no como un rey, o como héroe…sino como un hombre débil e imperfecto.

Lo mejor: Que es entretenida a pesar de que dura casi dos horas
Lo peor: No consigue alcanzar las dotes de lirismo que sus más acérrimos seguidores reclaman.
La escena: Cuando vos vas a pensar: “Se lo va a cortar, se lo va a cortar!!”
Lo más falsete: Cuando se hacen planos generales, la motricidad de los dibujitos pierde un montón.
El mensaje manifiesto: Hay que ser recto, digno, honrado porque tarde o temprano las pagás todas.
El mensaje latente: Los héroes son de barro.
La web: http://www.beowulfmovie.com/

CURIOSIDADES
– Beowulf es el héroe de un poema épico anglosajón, que fue escrito en inglés antiguo en verso aliterativo. Con 3.182 versos, contiene mucho más material que cualquier obra similar en su mismo idioma, y representa alrededor del 10% del corpus existente del verso anglosajón.
– Esta cinta cuenta además con la novedad de ser la primera disponible con tecnología 3D (únicamente en Cinemark Alto Las Condes), que es un gran avance técnico para beneficio de los espectadores.
– Neil Gaiman y Roger Avary han tardado casi 10 años en dar forma al guión.

1 64 65 66 67 68 80
Go to Top