LOST IN CONTEMPLATION OF WORLD

Author

aullidosdelacalle - page 48

aullidosdelacalle has 633 articles published.

Erase una vez un espía

Las malas lenguas y hago énfasis en “malas”, dicen que Skyfall es la mejor Bond de los últimos años. Y no sé, no es que Casino Royal y Quantum Solace sean algo difícil de superar, de hecho desde que Daniel Craig es parte de la franquicia no queda mucho para rescatar de una saga a la que le sobran redundancias y le falta ingenio desde hace rato.

Igual uno va al cine siempre dispuesto a pasar un buen rato, porque no importa qué suceda cuando las luces se apagan y la pantalla se enciende la felicidad invade nuestros corazones.
Ahora nos quieren mostrar un Bond que detrás de su sucio y frío trabajo tiene un corazoncito sufriente y una historia familiar trágica. Lo compro! Quiero que el cojudo que mata gente a nombre del gobierno inglés sea un traumado, acomplejado y si se puede semi-impotente. Dios bendiga a la Reina Madre.
Skyfall inicia con una aburrida secuencia de acción, por aquello de que toda película de acción que se precie debe tener un espectacular inicio. Lo que vemos ya lo hemos visto cien veces: persecución coreografiada del bueno-bond contra un villano malo-maloso.
Al principio algo tiene que salir mal, porque estamos empezando y claro, Bond-Craig sufre un gran contratiempo que sí, es culpa de M (la gran gran Judi Dench), por lo tanto Bond desaparece del mapa hasta que algo peor ocurre.
Lo voy a decir porque para una historia que se centra en el poder del servicio de inteligencia inglés, la anécdota que sirve de base para la historia suena muy estúpida: Resulta que estos crispines tenían los nombres de todos sus agentes encubiertos (nombre real-más nombre encubierto) en un flash drive, estamos hablando de agentes que estaban infiltrados por toda Europa en movimientos terroristas, subversivos o simplemente espiando a algún país…
Sip. Han leído bien. Un flash drive…
REPITO: UN FLASH DRIVE.
No me pregunten cómo puede ser que el M16 tenga dicha información amontonada en un dispositivo de ese tipo y que encima se lo roben, pero la película nos hace creer que es posible y que el hecho no resulta una paradoja en sí mismo.
Como no puede ser de otra manera, Bond siente el llamado al campo de trabajo aún a pesar del trauma vivido al principio de la película, y buscará la manera de servir al país y a la agencia con empeño y valor.
(espacio para escuchar el himno a Inglaterra)
Por otra parte, M (Judi Dench) es cuestionada sobre las no menos estúpidas decisiones que tomó respecto a lo del flash y otros entretelones por lo que arrimados al dicho de “lo que no sirvió una vez que no estorbe dos veces”, la quieren jubilar.
Cuando Silva (Javier Bardem)  irrumpe nos regala el monólogo de las ratas y hace que valga la pena el suplicio de todo el sinsentido previo y todo el sinsentido que vendrá después.

Despelotes van y vienen, y sí…pasás un rato entretenido que si no fuera por los guionistas, y por la poca inspirada dirección de Sam Mendes, la cosa hubiera ido mejor.

Robert Wade, Neal Purvis y John Logan tuvieron la responsabilidad de escribir algo que debió ser medianamente coherente. Escarbando en la red, pues parece que aquí el damnificado fue John Logan. John Logan es el único de los tres que tiene algo de currículum, ha escrito Rango, La Invención de Hugo, Gladiador y otritas de esas. Wade y Purvis se han dedicado a vivir de la franquicia y su trabajo como guionistas se reduce a las distintas entregas de Bond, conté alrededor de 5 participaciones. Pues dicen que Logan tenía un guión escrito y que luego les recortaron presupuesto y Logan fue expulsado de la trinidad, cuando fue expulsado o se expulsó, según él mismo mantuvieron algunas ideas que aportó, pero Wade y Purvis metieron su cuchara también. Así tenemos Skyfall después de no sé cuántas revisiones, recortes y retoques.
Es un híbrido que en muchas partes nos hace exclamar WHAT THE FUCK! Ejemplo: Viene un SPOILER gigante así que el que no la vio, sáltese al siguiente párrafo. Decía…la tal Severine que le tiene pánico a Silva, va y lleva a Bond al refugio del tipo sin más ni más, y muere de la forma más inoficiosa del mundo. Otra: nunca queda claro cómo hace Silva para escapar tan campante de su prisión, tampoco tiene sentido que M, cabeza del M16, una vieja loba de mar inescrupulosa y a la que no le tiembla el pulso para decir: DISPAREN…vaya y se meta a una casa descascarada con Bond y su guardabosques a esperar a Silva. O sea, qué mierda se supone que es eso.  Y luego cuando “escapan”, se van en la negra noche con su linternita….como una señal de faro para Silva. Hermoso. Y Silva qué onda, le quitan dignidad con eso que más o menos resulta en un “mommy please love me”. Al final, no hay triunfo de Bond porque si Silva lo que quería era poner al M16 de cabeza, matar a la vieja y matarse él, TODO se cumple tal cual sus deseos. Pelotudo Bond.
FIN DEL SPOILER
Bueno, ustedes saben que uno de los distintivos de la saga son las mujeres-adorno que suelen ponerle sexualidad a cada entrega, seh…la típica de macho galán necesita mujeres lindas para revolcarse mientras salva al mundo (Simone Beauvoir araña su cajón). En Skyfall a falta de una hay dos principales,  dos “chicas Bond”. Una es Berenice Marlohe interpretando a Sévérine, una prostituta aterrorizada por Silva, y a quien hacen aparecer como la full bomba sexy, pero cuya interpretación deja mucho, mucho que desear; y otra es la jamaiquina Naomi Harris, Eve en la película, cuyo papel no termina de calar ni como la ayuca de Bond ni como su amante ocasional.

 

Si podemos objetar las interpretaciones de ambas actrices, no sucede lo mismo con Judi Dench, a quien da lo mismo si la vemos como la cojuda M o como una señora de la tercera edad tratando de empezar de cero en la India (Hotel Marigold), la doña sabe actuar. Lo mismo va para Javier Bardem, a quien en algún momento podemos sentir desafinado o “raro” pero que luego la sensación pasa y te conquista. Lo único que no me gustó fue el pelo. Horrible, parecía peluca de 2 pesos.
Daniel Craig al que ahora se le exige menos esterilidad interpretativa, nos sigue dando exactamente lo mismo de siempre, o sea casi nada. Lo siento, por ese lado no hay mucho que contar.
Si hablamos de dirección, Sam Mendes aún no encuentra su lugar en el mundo. Tuvo una muy buena acogida por la interesante American Beauty, y después una seguidilla de películas entre regulares y aceptables. En Skyfall se nota una estética por ahí más aspiracional que la que suele usarse en la franquicia, pero definitivamente no es una película inolvidable, ni mucho menos una a la que el director haya conseguido dotar de una personalidad que la separe diametralmente de las anteriores.

 

Sin embargo, hay algo para estar contentos: la dirección de arte y la fotografía. Una gran dirección de arte que debido a sus locaciones en 5 países tuvo a 6 personas a cargo con un resultado sobresaliente. Lindísima, alegra la pupila y el corazón, cosa que no sería posible si no viniera acompañada por la gran fotografía de Roger Deakins cuyo currículum como director de foto de La Duda, No es país para viejos, El Lector, El asesinato de Jesse James, El Gran Lewosky y Fargo, entre muchas más, dan una garantía inobjetable a la parte visual del filme. Gran gran fotografía que se luce en el edificio cuando Bond tiene su encuentro con el mercenario, también cuando llega al casino, la escena de la isla y claro, toda la parte del tiroteo.
Skyfall no será todo aquello que prometen algunas críticas, y claro nos dejará pensando en tanto profesional nominado/ganador al Oscar amontonado ahí medio al huevo, pero igual entretiene sin mayores tribulaciones.
Película pipoquera, a la que no se le puede pedir nada más que ser la veintitanta entrega de James Bond.
Lo mejor: Bardem y su monólogo de las ratas. Puso ideas bonitas en mi cabeza.
Lo peor: Bien pelotuda.
La escena: El encuentro con el mercenario y lo de las ratas. Seh…me gustó esa idea…
Lo más falsete: Lo mencionado dentro de los spoilers
El mensaje manifiesto: Si el coco viene metete debajo de la cama.
El mensaje latente: Cría cuervos y te sacarán los ojos
El consejo: Vela sin mayores expectativas
El personaje entrañable: Silva. Amé.
El personaje emputante: Las chicas Bond, y Bond: separados y juntos.
El agradecimiento: que a pesar de intentar con todas sus ganas ser insoportable, se deja ver.
CURIOSIDADES
Se filmó con la ARRI ALEXA L, PLUS, y STUDIO, además de la RED EPIC como segunda unidad para las escenas de acción.
Es la película número 25 de la saga James Bond, la 26 si se cuenta una hecha para televisión y la 23 con Eon Productions.
En 50 años de películas Bond, es la segunda en que Bond es herido de bala.
No tiene ninguna relación argumental con las dos entregas previas que protagoniza Daniel Craig.
Es la primer entrega que no usa como hilo argumental lo escrito por Ian Flemming.
Sam Mendes quería trabajar con Kevin Spacey para el papel de Silva, pero el actor tenía conflictos de cronograma, finalmente el papel lo tomó Javier Bardem.
Daniel Craig estaba preocupado porque a sus 43 años encontraba que ya no estaba en el estado físico necesario para hacer de Bond, tuvo una preparación física de 6 meses antes de filmar.
Ben Bishaw es el cuarto actor que interpreta a Q.
La primera James Bond en ser lanzada en formato IMAX.
El tema principal de la película se llama Skyfall y es interpretado por Adele.
Se filmó en cinco países: China, Turquía, Japón, Inglaterra y Escocia.
Un tercio del presupuesto de la película proviene de acuerdos comerciales para mostrar marcas como: Coca Cola Zero, Bollinger Champagne, relojes Omega; joyería Swarovski; Honda Motorcycles; Jaguar & Land Rover; Sky TV’s , televisores Bravia, computadoras y laptops Vaio; Xperia tablets & smart-phones, the Sony Xperia TL phone y Heineken, entre otros.
Según Sam Mendes, el filme fue influenciado por la saga de Batman creada por Cristopher Nolan.
Sam Mendes tuvo una relación amorosa con la actriz Rachel Weisz que ahora es esposa de Daniel Craig.
Presupuesto de 125 millones de dólares, una de las más baratas de la franquicia y la que más éxito tuvo en la taquilla internacional.
La actriz Berenice Marlohe, que interpreta a la sexy Severine, comentó que Daniel Craig era muy tímido y que en la escena de la ducha estuvo nervioso y no quería quitarse los calzoncillos, ella tuvo que convencerlo para hacer la toma completamente desnudos.
Después del éxito del filme, los fervientes fans del agente 007 no han podido contenerse y han agotado las existencias del famoso bulldog que M, la directora del MI6, tiene en su escritorio.
Se filmó en 127 días.

LIBROS: CINCUENTA SOMBRAS DE GREY

Azótenlos!

grey_5914_645x

Admiro a E.L. James, la admiro. Es imposible no admirar a una mujer que se hace rica y famosa gracias a una obra menor escrita con la nalga izquierda. Sí, encima una obra surgida como un homenaje a esa saga mortífera llamada Crepúsculo que gracias a Dios vive sus últimos estertores. Pero visto lo visto, creo que subestimé a nuestra querida Stephanie Meyer (autora de Crepúsculo). Visto lo visto, Meyer no es lo peor que le puede pasar a la literatura o al género “basura literaria”: Best-seller.

Ahora llega para todos nosotros la señora E.L. James que convierte a su novela Cincuenta sombras de Grey en lo peor que he leído en los últimos años, CONTANDO CREPÚSCULO. Y mientras Crepúsculo convencía a las adolescentes y púberes de que los amores imposibles entre mamertas y vampiros pijos eran lo más romántico del mundo, Cincuenta sombras de Grey desmitifica una relación normal/saludable/donde hay amor propio y seres pensantes; y  nos dice que una relación irreal con personajes tipo modelos de Victoria Secrets, y sus “rebuscados” encuentros sexuales es lo más top. Pone la vara alta (alta y dura si seguimos la línea metafórica del libro) presentando personajes que dan ganas de vomitar,  y que hacen ver las pornos como una opción honesta y necesaria.

Valoro su poder de mover a las masas a adquirir y devorar el libro, ya sea por el morbo de la carga supuestamente sexual de la trama o la propaganda mentecata de que es el Harry Potter de la literatura erótica. Sin embargo, no ofendamos a la dignísima J.K. Rowling, que Rowling por lo menos escribe, y escribe bien.

No podemos decir lo mismo de E.L. James a quien si le pagáramos un dólar por cada vez que a su protagonista femenina le dicen “nena”, o habla de la “diosa interna” que lleva dentro,  o le dicen como a un perro entrenado “Bien hecho, chica”, tendría más plata en el banco de la que ya tiene.

Quizás sería bueno preguntarse por qué de un tiempo a esta parte los productos enfocados a resaltar la “liberación femenina”, la experiencia sin complejos y sin tapujos del sexo desde la óptica de la mujer, vienen envueltos en un celofán rosa que bien analizado solo pone a la mujer en la postura de boba suplicante esclava sexual, que en el fondo de su corazón necesita a un pobre cojudo para ser “bien cogida” y claro, si ese “favor” te lo brinda un don como Christian Grey, que es asquerosamente guapo, asquerosamente millonario, asquerosamente misterioso, los “detallitos” que en otro crispín…digamos un cartero con la nariz deforme, te harían dejar tu silueta estampada en la pared, en Grey parecen asquerosamente fascinantes. Seh…más semen aspiracional para el mundo.

Recapitulemos: Anastasia Steel es una virgen de 21 años, sin ninguna experiencia de nada, de hecho es como si hubiera vivido en el monte rodeada de osos cariñositos y personajes de Disney. Conoce a Christian Grey un joven empresario, multimillonario, que inexplicablemente queda prendado de ella y decide invitarla a firmar un acuerdo sexual. En el acuerdo sexual él será el Amo y ella La Sumisa, teniendo ELLA que cumplir los deseos y demandas del Amo: Sadomasoquismo Express.

El libro de más de 500 páginas dedica su lectura a los pajeos mentales de la protagonista sobre aceptar o no aceptar el acuerdo, así como los encames ocasionales en vistas de firmar el documento. Luego, siguen más encames ocasionales sazonados con la más aburrida selección de diálogos sin sentido, aburridos encuentros sexuales donde queda claro que para la autora el sexo salvaje, desenfrenado y sin prejuicios pasa por una serie de reglas, avisos de cómo serán las cosas, confirmaciones si uno la pasó bien, charlas post-coitales de risa y la re-confirmación sobre si uno se encuentra en buenas condiciones luego de tanto “ajetreo”.

Como los dos protagonistas son bellos y sobre todo flexibles: Física, moral, emocional y filosóficamente, la autora cubre su carencia de argumento con un más bien paupérrimo escenario sexual donde saca a la luz esposas, fustas, fisting, sexo oral, anal, juguetes y otros como si se tratara de una revelación al mundo. Oh, sí! hay otras formas de coger aparte del misionero!

Además, para que Grey no quede como un pelotudo sado-stalker con mucho tiempo libre, con un cuadro obsesivo compulsivo que requiere urgente medicación, y que dado el perfil en la vida real hasta tendría problemas para mantener erecciones, el chico tiene su quejumbroso y oscuro pasado. Las sombras que lo atormentan y justifican sus “gustitos”. ZzzzZzzzzZZZZZZZZzzzzzzzz

Será frecuente que Anastasia exclame profusos WOW! ante la magnificencia de la danza horizontal, de su primera vez, de su primer mamada, de lo grande que es el miembro de Grey, y cualquier otra pendejada que se les ocurra. Será frecuente que Grey hable del labio que ella se muerde y de sus actividades sexuales como si fueran lo más enigmático, creativo y original del mundo.

Son páginas y páginas de aburrimiento disfrazado de novedad donde lo peor NO es que se trate de una ficción, lo peor es que haya gente que piense que es remotamente interesante que algo así suceda en la vida real, como si la vida real y el sexo real no fuera infinitamente más variado e intenso que esas pálidas descripciones.

Me costó un montón leerlo, de hecho tuve que leerlo en 20 días. Incrédula pasaba hoja tras hoja, a veces haciendo lectura rápida porque definitivamente no daba ni para detenerse mucho en el camino a oler las flores del campo. Por mi mente solo se pasaba un pensamiento: AZOTENLOS A LOS DOS Y DEJEN QUE SE PUDRAN AL SOL.

Y es muy curioso que la obra que nos ocupa sea un éxito. Éxito que a diferencia del obtenido por otras sagas conocidas y respetables como la de Harry Potter y hasta las de Los juegos del hambre, solo causa tristeza. Es como si las vidas sexuales que llevan el promedio de lectores fueran tan aburridas, que se emocionan como el mono que descubre el hueso en Odisea en el espacio ante esta historia soft llena de “polvos vainillas”; sí, seguramente a Grey le emputaría que llamemos así a sus aburridos y teóricos encuentros con la diligente Anastasia.

Entiendo…hmmm…la verdad no entiendo, pero respeto la fascinación que genera el libro y cubre vacíos existenciales en algunos lectores. En lo personal, y de manera subjetiva, con otros vacíos a ser cubiertos, sufrí Cincuenta sombras de Grey. Sufrí leyendo, sufrí con sus personajes, sufrí.

Más allá de la historia tan básica, tan poco trabajada, sus personajes son lineales, sin matices. Lejos de sumergirme en las aguas tibias y reconfortantes del retorcijón erótico, el personaje de Grey me parece patético, inseguro, acosador: un pelele en toda regla, y el de Anastasia es el retrato de lo que nunca debería ser mujer alguna. Y claro, el gran gran problema fue la parte literaria. La escritura es realmente desastrosa. La doña no escribe pero se gana la vida escribiendo. Y por eso digo que merece admiración, porque hace algo muy mal y encima se hace millonaria con eso.

Por ahí el entusiasmado lector de esta saga piensa que lo que no me gustó del libro es el género o que la parte subida de tono fue “too much” para quien escribe esta reseña. Error,  soy fan del género erótico tanto soft como hardcore. Tampoco es el hecho que se hable del BDSM (Bondage Discipline Sadism Masochism) digamos que Historia de O de Pauline Réage es muchísimo más impactante, o los libros de Sade se van a por todo y no se quedan en reglas aptas para ñoños o hasta los de Anaís Nin consiguen llevarte de lleno a las sombras que E.L. James apenas bocetea, sip, lo que jode la experiencia es sin duda la pobreza narrativa.

El libro tiene dos continuaciones, ya que el beneplácito de millones de lectores hizo posible que la historia de esos poco iluminados amantes continúe y hasta tenga en marcha su versión cinematográfica. EL HORROR! Creo que esta vez el escarnio es tal que me quedo en este primer tomo, no puedo continuar. No me da para continuar, no tengo siquiera curiosidad por saber qué pasa después.

Digo esto con todo el cariño del mundo y pidiendo perdón de antemano a aquellos que encontraron el libro espectacular y para quienes es su niña mimada, su ejemplo a seguir, su sexo intenso a aspirar: Cincuenta Sombras de Grey convierte a Corín Tellado en un tesoro de la literatura. Ajá. Lo dije, y hasta he revalorizado el éxito de Coelho.

NO hay nada más que agregar.

LINKS PARA LEERLA ONLINE
Seh, ahórrense unos dólares y si aún tienen ganas de ver qué onda, léanla aquí: http://leerlibrosonline.net/50-sombras-de-grey-por-e-l-james/Para quienes deseen el ejemplar en físico en la librería El Ateneo (Design Center al lado de Sonilum) pueden encontrarla.

Argo Fuck Yourself

Cosas raras han sucedido este año. Una de las más raras es mi reconciliación en slow motion con Ben Affleck. Ben Affleck a quien veía como uno de los actores más insípidos y emputantes de Hollywood, Ben Affleck a quien le encontraba menos sex appeal que a una ardilla estreñida, Ben Affleck que encabezaba mi Top 5 de actores odiados sin motivo aparente, sip. Ese mismito Ben Affleck ahora es acariciado con aprobadores y arrobados ojos.
(Insertar Sex Bomb de Tom Jones)
Ocurrió algo similar con Colin Farrel después de ver la fantástica In Brugges, y en este caso, el artífice del milagro se llama ARGO, reciente filme dirigido y protagonizado por Ben, MI Ben.
Y es que Argo tiene todas las papeletas para llamar la atención. De hecho, cuando vi el tráiler me dije que cosito tenía que ser muy hijo de Pooh para cagarla: Ese tráiler solo era un prefacio lleno de esperanza.
Basada en hechos reales, Argo cuenta lo sucedido entre 1979 y 1980, cuando se vivió la revolución iraní. Se trató de un proceso muy jodido que desembocó en el derrocamiento del líder Reza Pahlevi. Este tipito fue un dictador en toda ley, vivió fastuosamente, ejerciendo un control cruel y abusivo mientras su pueblo moría de hambre. La gente se cansó, y un buen día el don tuvo que salir tostando de ahí.
Estando en el poder fue apoyado y socapado por los gringos, que lo pusieron casi a dedo como “sha” o emperador de Irán, buscando conquistar el bien que siempre les quita el sueño: petróleo. Pahlevi fue un servil “amigo” del Tío Sam y permitió el saqueo de su país a manos de las grandes transnacionales americanas. Al estar depuesto y perseguido, va y se refugia en USA causando ira en su gente que, obviamente, deseaba, necesitaba, ejercer justicia. Y con justicia me refiero a un juicio protocolar y la respectiva ejecución.
Para qué nos vamos a mentir: Los iraníes tenían razón en estar cabreados, como muchas naciones hoy tienen razón en estar cabreadas. Convengamos que la política exterior americana no es precisamente digna de admirarse. Entonces tenemos a un dictador depuesto alojado en USA y tenemos a un pueblo que airadamente quiere que se “lo devuelvan”.
Estados Unidos no puede devolver al crispín por un principio básico de: entre bueyes no hay cornadas. A los demás parias similares a Pahlevi tiene que llegarles el mensaje fuerte y claro de que no importa las fechorías que hagás ni lo mal que te portés con tu gente, si sos funcional a los intereses americanos, cuando las papas quemen ellos harán lo posible por ayudarte, siempre y cuando el olor a quemado no llegue a casa (saludos a Saddam, Gadafi y Mubarak)
Los iraníes que habían sufrido uno de los peores regímenes de su historia, no se anduvieron con vueltas y atacaron la embajada americana en Teherán, tomando como rehenes a 90 gringuitos.
Una compañera de butaca alegaba que debieron matar uno por uno a todos los crispines de manera salvaje, sanguinaria, vengando las afrentas del pasado y no negociar, porque estaba claro que el gobierno americano no iba a ceder ante la exigencia de liberar a los rehenes a cambio de que le devuelven a su dictador para un juicio justo.
Sí. MATENLOS! Hmmmm no. Creo que no. Voy a ser ñoña y decir que: violencia engendra violencia y en estos temas no queda otra que negociar.
Mientras se instala la toma de la embajada, 6 americanos consiguen escapar y buscar refugio en embajadas amigas. Aquí hay dos caminos: uno el que sigue la historia real y otro el que sigue la historia narrada por Ben Affleck. Vos tenés que descubrir qué sucede viendo la película.
Todo esto por sí solo YA ES interesantísimo, y se pone MAS interesante cuando la CIA decide “extraer” a los seis refugiados antes que los iraníes se den cuenta y se arme el despelote. Con “extraer” me refiero a que tendrán que sacarlos clandestinamente de Irán en el momento más álgido para que cualquier gringo se atreva a salir a la calle. MATENLOS! Hmmmm…seh, algo así.
Y lo que la CIA, en conjunto con el gobierno canadiense, hace…es “de película”. El protagonista de la historia es Tony Méndez (Ben Affleck), agente de la CIA que es el encargado de la “extracción”. No quiero contar cómo lo hace para no privarlos de la emoción, tienen mi palabra que es absolutamente genial.
La subtrama creada para darle “humanidad” a Méndez como figura paterna y ex pareja en conflicto, es el punto flojo del filme, lo acepto. También sucede que el haberse decantado por convertir en héroe al agente de la CIA y minimizar el aporte real que tuvo Canadá o la ayuda prestada, a su vez, por Inglaterra y Nueva Zelanda, a pesar de las buenas intenciones, termina por repetir el típico mensaje de “los americanos son los héroes, los tipazos, los propios”. Con tanta película chota cacofónica que tiene ese desenlace, hubiera deseado algo más acorde a la dignidad del resto del largometraje.
La falla, empero, es fácilmente excusable bajo la premisa que la película aclara al principio: “Basada en hechos reales” y en la que se escuda nuestro buen director. Porque sí se han tomado licencias a la hora de trasladar esa historia a la pantalla gigante, sí se han creado situaciones inexistentes, personajes imaginarios, sí, y en conjunto todo el equipaje “extra” de la trama funciona. Pero explíquenle eso a los canadienses que en el estreno del filme dentro del Festival de Cine de Toronto, criticaron tanto este punto que lograron que se cambie el texto que aparece al final, resaltando el aporte de Canadá.
Aún con esas fallas que no son fallas, sino licencias creativas, mi hoy amado Ben Affleck cuenta ARGO con acierto e inteligencia, creando tensión desde el minuto cero hasta el final. Narrando una historia dramática con unos giros de inesperado humor que no socavan para nada la cuota de verdad que la cinta transmite.
Para ello se vale de un casting perfecto, perfecto. En el que destacan Bryan Cranston como el jefecito burócrata de Tony, el gran John Goodman como John Chambres: artista/maquillista ganador del Oscar que ayudó en la operación, Alan Arkin como el personaje ficticio Lester Siegel,  excéntrico productor de cine ganador de Cannes que se sube al barco y claro, los 6 actores que interpretan a los personajes necesitados de rescate.
Con este engranaje colabora un guión notable de Chris Terrio, quien es casi un novato en Hollywood y que después de esto seguramente recibirá grandes propuestas. Un guión que mezcla drama, suspenso, acción, humor negro e historia. Un combazo.
La fotografía de Rodrigo Prieto, mexicano con el que cualquiera de nosotros suspiraría por tenerlo en un crew de filmación (el talento es SEXY), demuestra que es uno de los mejores directores de fotografía latinos del momento.  Muy buena foto, acorde con el tono del filme, cómplice con los climas creados.
Ben incluye al compositor francés Alexander Desplat para encargarse de la banda sonora de ARGO, y si tomamos en cuenta que este señor le ha puesto la música a El curioso caso de Benjamin Button, El discurso del rey, a El árbol de la vida, a Moonrise Kingdom, pues no hay mayores palabras al respecto. Un genio.
Con un equipo como este y el resultado obtenido, solo se puede recomendar a uno de los mejores estrenos de este 2012. No es una película de autor propiamente dicha, no es ese cine clásico político de antes, es una cinta entretenida apta para las grandes masas, y sobre todo una buena película.
Argo nos demuestra que Affleck es mejor director que actor, podemos tener reservas sobre sus mustias interpretaciones pero su labor como director va in crescendo y es inobjetable.
Lo mejor: Muy bien narrada.
Lo peor: que termina regalándose en un mensaje pro-heroísmo americano, escenita de bandera americana ondeando a sus espaldas cuando va a visitar a su mujer GUACALA.
La escena: La del aeropuerto (las preguntas)
Lo más falsete: la persecución al avión y todo lo que ello conlleva
El mensaje manifiesto: In god we trust
El mensaje latente: Por muy oprimido y pobre que sea el pueblo, un día se levanta con los huevos/ovarios reventados.
El consejo: VELA! Está buena
El personaje entrañable: Lester y Chambres.
El personaje emputante: Al principio, el emputante que todo lo veía de manera negativa y que secretamente uno deseaba que muera primero.
El agradecimiento: a Ben, que sale de mi Top 5 de actores odiados, dejando un hueco vacío para Daniel Craig.
CURIOSIDADES
Se filmó con la ARRI ALEXA PLUS y la ARRI LT
Es la tercera película que dirige Ben Affleck: la primera es Adiós pequeña, adiós y la segunda es Ciudad de ladrones, ambas dignamente dirigidas.
Presupuesto de 44.500.000 $us., lleva recaudado más de 60 millones de dólares.
Se filmó en California, Virginia, Washington y Estambul. Affleck quiso rodar en Teherán pero fue persuadido de no hacerlo, le dijeron que ir a Irán actualmente es más peligroso que en la época que el filme relata. Además, le advirtieron que su visita sería usada políticamente desde todos los flancos.
George Clooney es uno de los productores y estuvo muy involucrado en el rodaje.

CURIOSIDADES CON SPOILERS

En la vida real las embajadas de Nueva Zelanda e Inglaterra colaboraron con los que consiguieron huir de la embajada americana, pero la situación se hizo tan tensa y peligrosa, que se vio necesario el trasladar a esa gente con los canadienses.
Tony Méndez en la vida real no actuó solo, fue acompañado por otro agente.
El periodo de tiempo antes que tomen el avión no fue de un par de días, pasaron semanas preparándose.
La persecución y los momentos de tensión que se vivieron en el aeropuerto son ficción. El mismo Tony Méndez comentó que en los controles para abordar el vuelo, a los iraníes no podía importarles menos la revisión de los pasajeros. 

La manzana

La cultura y el Estado -no nos engañemos sobre esto- son rivales.
Nietzsche
La Manzana 1, hoy conocido espacio de esparcimiento cultural, tuvo un inicio utópico. El edificio que lo cobija llevaba abandonado casi 13 años y en condiciones lamentables. Paredes descascaradas, olor a orine, suciedad.
Es verdad que siempre perteneció a la política o tuvo un uso “político” (oficinas de la prefectura, oficinas de la policía) y político fue su abandono, su decadencia, la dejadez con la que se afrontó su deterioro y la falta de interés por parte de los encargados de turno para “hacer algo al respecto”.
Sí, mientras los indigentes usaban de motel y hostal ese edificio, los hoy orgullosos propietarios se rascaron las bolas y miraron su ombligo con singular embeleso.
Política, política, política.
Pero nunca falta alguien que no se está mirando el ombligo, que ignora la picazón de sus bolas y los artistas recuperaron ese espacio. Invirtieron en el lugar, creyeron en él.  Los artistas hicieron que sea viable un proyecto cuyo aporte no se puede medir en asientos, oficinas, o gente que va a trabajar.
El aporte de la Manzana 1 no es medible porque no se puede medir la cantidad de gente que ha pasado por sus galerías y se ha dado una duchita de pintura, de escultura, de música, de arte de forma gratuita. No se puede medir el efecto, es importante, es significativo, pero no se puede dar una cifra porque a las mejores cosas de la vida no se les puede poner números. Lo que sí se puede medir son las mejoras en la infraestructura, la inversión en dinero que está casi en 100.000 $us. y que ahora quieren disfrutar otros.
Somos una ciudad que tiene pocos espacios culturales, una pequeña metrópolis que se ha acostumbrado a la “cultura” de los boliches y la joda a falta de otras opciones para el esparcimiento en el tiempo libre. Lo que tenemos es poco, funciona generalmente a base de pulmón y esfuerzo porque a los políticos y a los empresarios por una cuestión de incompatibilidad innata NO les interesa la cultura, y con esos antecedentes ¿quieren quitar algo significativo de lo poco que tenemos para darles oficinas a 58 parlamentarios?
El presidente de la Brigada Parlamentaria, Moisés Salces, declaraba que el edificio es históricamente político y que el poder político debía ser concentrado en el centro de la ciudad. Que ellos son 58 crispines que comparten oficinas y que a veces hasta se “agarran a puñetes” porque el trabajar en esas condiciones no es bueno.
Comprendo la situación, digamos que en un país donde toda oficina pública/estatal tiene a la gente amontonada, trabajando en condiciones no precisamente cómodas, ellos los de la Brigada Parlamentaria sí necesitan oficina para cada uno (titular y suplente) y de preferencia con aire acondicionado. Eso tomando en cuenta los altos índices de asistencia de los parlamentarios a su lugar de trabajo. Claro. Porque ahorita, si uno se da una vuelta los 58 están ahí codo con codo trabajando 12 horas diarias por el departamento. Es lo lógico. Así se hace en el resto de departamentos. Porque si ellos se quedan con el edificio, tendremos también el “hermosísimo” proyecto de la “galería de los presidentes”, la gente podrá ver cara a cara a aquellos próceres patrios que tanto alimentan nuestro espíritu y a quienes tanto le debemos. Seh.
Pero no sé, como que me gusta más la idea de un edificio en el que no se necesiten tantos funcionarios, los de la Manzana 1 no son 58 y estoy segura que no se agarran a puñetes, se ponen de acuerdo para proyectos, sacan uno detrás de otro y no están planeando la macabra galería de los presidentes, razón de más para tener un voto de confianza.
Sí, eso suena mucho mejor que 58 crispines rascándose las bolas y mirándose el ombligo.
Seamos serios: En todos los departamentos hay quejas sobre la inoperancia de las Brigadas Parlamentarias, se habla desde la imposibilidad de ponerse de acuerdo no por falta de oficinas sino de unidad a la hora de tomar decisiones, se habla de racismo, de poca efectividad en la ejecución de planes, se habla de los viajes al pedo que son vacaciones pagadas de algunos funcionarios a título de ir a supervisar regiones, hay de todo. 

Seguramente tendrá su lado luminoso, pienso, pienso y no se lo encuentro, me parece un organismo que solo chupa dinero y devuelve poco en acciones. En todo caso, la imagen de esta gente se iluminaría si decidieran dejar la Manzana 1 como está o en un arranque de desprendimiento renunciar a todo el boliche y finalmente otorgarle un poder oficial para usar la infraestructura y hasta destinarle un presupuesto municipal. Soñar es gratis.
Es cierto que el edifico tiene un origen político, sí le pertenece al Congreso Nacional, pero fueron los artistas quienes lo recuperaron, lo dejaron en condiciones y lo transformaron en el proyecto que es ahora.
Lo más importante es que NO se lo están quitando a los artistas. Se lo están quitando a la ciudad, a la gente, a nosotros, a vos, a mí.
Están anulando un espacio que es vehículo de cultura, que es gratuito, que no tiene fines de lucro, en el que se puede apreciar un trabajo constante y bien ejecutado, que como ya dije beneficia no a los artistas que lo promueven sino a la ciudadanía que tiene poco o ningún acceso al arte. Es uno de los pocos lugares de los cuales podemos enorgullecernos como cruceños. Y noten que la palabra poco se repite constantemente porque tenemos poco y lo poco hay que cuidarlo más. Su valor es social, humano.
Eso es lo que planean quitarle a la ciudad para darle oficinas a 58 parlamentarios titulares y suplentes que colgarán cuadros de los presidentes. El periódico Opinión en una editorial lanzada en abril del año pasado, decía: “…con el paso de los años, la brigada parlamentaria en casi todos los departamentos donde funcionaban se convirtió en un organismo inservible para los procesos de desarrollo de las regiones y en una especie de pretexto para viajes de fin de semana de los parlamentarios que los prolongaban uno o dos días aduciendo que debían atender problemas de su región” y remataba “Si el objetivo inicial ya no se cumple es evidente que las brigadas parlamentarias no tienen razón de ser y de tal modo se podría ahorrar tiempo, esfuerzo y dinero”.
Y cuando se habla de dinero, se habla de grandes presupuestos que la brigada maneja para “solucionar” los problemas regionales. Del presupuesto usado como parte del pago de sus funciones, y del presupuesto usado para sus idas y venidas a La Paz, sede de sus actividades. A ese ahorro de plata se refiere la editorial.
Así que traslado el foco hacia la utilidad de las Brigadas Parlamentarias. ¿Es justo que un organismo cuya utilidad es puesta en duda, cuya imagen no es ni positiva ni admirable, se quede con un espacio como la Manzana 1 gestionado de forma desprendida, cuyo funcionamiento es a ojos vista útil, necesario y efectivo?

TELEVISIÓN: DEXTER, El carnicero de la bahía

Hoy me levanté atravesada, tuve una pesadilla horrible en la que todos se volvían zombies. Zombies sedientos de sangre y carne fresca, y yo, yo era zombie también pero no me gustaban los otros zombies y en mi mente paranoidezombineada huía de los demás. El infierno son los otros, decía Sartre. Seh. Desperté a las 3 de la mañana y supe qué me atormentaba.
Ese mal humor, esa mierdita hirviendo, ese “algo ahí adentro”, era la voz emputada que me susurraba trémula: “Tenés que hablar de Dexter…!”. Ajá. Retroceder el tiempo, llorar sobre las fotos antiguas, gritar en la calle mientras tironeo mis cabellos e intentar responderme ¿por qué, POR QUÉ las cosas se han ido tan al carajo?
Lo siguiente estará lleno de SPOILERS (datos reveladores), será subjetivo, histérico, obsesivo y de naturaleza no menos preocupante que la serie a desmenuzar, pero no importa nada. La sangre llegó al río y después de ver el episodio 3 de la nueva temporada…es lo que hay.
 
Nacida desde la profundidades de la casi desconocida cadena Showtime, el 1 de octubre del 2006 sería la premier de esta macabra historia.

Si algo podemos decir de Dexter es que “de verdad”, “for real”, es una serie políticamente incorrecta: El protagonista es un asesino serial. Un tipo más oscuro que noria con el agua contaminada de cólera, un ser que se autodenomina “monstruo” y que capítulo a capítulo nos “seduce” e hipnotiza. Sí. Hay espacio para sentirse algo enfermo empatizando con el personaje o para recriminarte la absoluta imposibilidad de abandonar la serie después de los dos primeros capítulos.

La culpa la tiene Jeff Lindsay que en realidad es el padre de Dexter, el que lo creó y lo largó al mundo sin demasiadas contemplaciones. Lindsay es un autor americano casado con la nieta de Hemingway, que a su vez es escritora. Ha escrito varios libros, siendo la saga de Dexter (que ya lleva 6 entregas publicadas y una más anunciada) la más aclamada. El primer tomo: Darkly Dreaming Dextersería la presentación en sociedad de Dex y en base a él se tejería la primera temporada.
Tengo el libro, pero el libro curiosamente resultó no ser tan adictivo como su versión televisada por eso el singular “tengo el libro” y no “tengo loS libroS”. Para la caja boba el artífice es James Manos Jr., cuya probada experiencia produciendo y escribiendo series como The Soprano o The Shield nos dice que no es un crispín y que era de esperarse que Dexter sea el éxito en que se convirtió.
Manos (raro-tétrico apellido) se basó en el primer libro de Jeff Lindsay y vagamente en los dos siguientes. No sé si eso tenga algo que ver con lo que contaré después, el tema es que la primera temporada de Dexter fue genial, perturbadora, absolutamente memorable.
(espacio para la nostalgia)
Pero, ¿qué es lo que hace especial a Dexter? La trama gira en torno a un forense especialista en análisis de sangre que trabaja en el Departamento de Policía de Miami. Para la gente que lo rodea, Dexter es un buen tipo: cumplido, talentoso en el trabajo, atento con los demás. Una persona querible.
“Mi nombre es Dexter. Dexter Morgan. No sé lo que me hace ser como soy, pero lo que haya sido me dejó un vacío dentro. La gente finge mucho al tratar con los demás . Yo siento que finjo siempre. Y finjo muy bien”
La voz en off acompaña al personaje constantemente y eso nos ayuda a saber qué pasa por su mente y cuáles son sus sentimientos o la falta de ellos. Generalmente las voces en off me estorban y me hacen sentir deseos de autolesionarme pero en este caso funciona, funciona muy bien.

Dexter es un asesino serial, y tiene impulsos que lo obligan a matar personas. Su padre adoptivo, Harry Morgan, supo que algo andaba mal cuando él era apenas un niño. Al ser policía y por motivos que se irán revelando, Harry no recurre a la medicina, ni a la religión, ni a nada que pueda hacerle frente a esos instintos, los acepta, los asume y le da a Dexter un código: El código de Harry.

Harry era un gran policía aquí en Miami, me enseñó a pensar como un policía, me enseñó a cubrir mi rastro. Soy un monstruo único
Esos códigos o reglas están destinados a mantener a Dexter lejos de la silla eléctrica. Dexter es un asesino, sí, pero…fanfarrias…es un asesino de asesinos seriales. Yep. Así nomás. De ahí que surja una dualidad ante el espectador que a pesar de los fríos asesinatos puede percibir a Dexter como una especie de héroe o bañe a nuestro personaje bajo el concepto de “vigilante”. Pajas. Si esa es tu postura, te fuiste a la mierda, igual que las últimas temporadas.
A cosito le gusta matar y punto, no mata por amor a la justicia o por librar al mundo de un asesino serial y así salvar a las víctimas futuras del sujeto que atrapa, no. Dexter mata por placer, porque él es igual a sus víctimas. Desde el código de Harry, estas víctimas son la forma de canalizar el deseo de sangre de Dex, y como en cierta manera “se lo merecen” o técnicamente son “desechables” y se “libra” al mundo de ellos, no es tan mal visto como matar inocentes.
Aprovechando su trabajo en la policía y su acceso a n base de datos, Dexter rastrea, caza y liquida a los que un fallo en el sistema dejó escapar, o a los que no se les pudo probar su crimen. Dex comprueba que realmente “merecen” la muerte y bajo un ritual muy elaborado los asesina.
El ritual es parte de su firma, porque todo asesino serial tiene una firma, un patrón. El de Dexter es limpio, busca quitar cualquier posibilidad de rastros y ADN.

Apegarse al código lo mantiene equilibrado y, como ya dije y repito, es lo que le asegura la libertad. El código de Harry se va revelando de a poco y básicamente consiste en:

Jamás ser atrapado
No está permitido matar gente inocente.
Siempre hay que tomarse el tiempo necesario para asegurarse de que sea la persona correcta.
Hay que ser extremadamente cuidadoso con el procedimiento, pero la PREPARACIÓN es siempre más importante.
No hay que olvidar que uno es quien controla la necesidad de matar; y nunca al revés.
Es necesario fingir las emociones y un comportamiento normal para encajar en la sociedad.
No hay que olvidar la regla número 1. ¡JAMÁS ser atrapado!
En un examen psicológico hay que responder lo opuesto a los sentimientos.
Ocultar la verdad a las personas cercanas a ti es necesario, eso las protege si algo sale mal.
La soledad es otra forma de arte. (referente a tener amigos)
“Sangre. A veces me hace crujir los dientes. Otras me ayuda a controlar el caos. Las reglas de Harry, mi padre adoptivo, están satisfechas, y yo también.”

Los impulsos que devoran a Dexter, todo aquello reñido con la buena moral, las buenas costumbres y lo “bueno” en general, será denominado como “el oscuro pasajero”. Es el oscuro pasajero el que hace que Dexter mate, es el oscuro pasajero el que deja ese vacío, es el oscuro pasajero el que a veces le hace perder el control.
Viví en la oscuridad mucho tiempo. Con el paso de los años mis ojos se ajustaron hasta que la oscuridad se volvió mi mundo y pude ver”
 

Actualmente la serie se encuentra en su séptima temporada y de manera oficial se ha comunicado que la octava será la temporada final. Viendo cómo se desarrollan los acontecimientos y si existe algo de coherencia en esta viña del señor, la única posibilidad de cierre para un personaje de este calibre es la muerte. Muere, Dexter, muere!

Mientras esperamos que llegue ese sangriento día, paso a hacer una revisión de cada temporada y así sumergirnos a pleno en esa desgracia que hoy me atormenta.

SEASON ONE
Amo Halloween. La única época del año en que todos usan mascaras, no solo yo. La gente cree que es divertido fingir ser un monstruo. Yo paso mi vida fingiendo que no lo soy: Hermano, amigo, novio. Todos forman parte de mi colección de disfraces. Algunos podrán decir que soy un fraude. Yo prefiero pensar que soy un maestro del disfraz”

Reconozcámoslo. La temporada uno tiene todo a su favor. El factor novedad, por el que nos subyuga el personaje de Dexter; el factor frescura, la trama no está trajinada ni tiene los vicios de la redundancia, y claro, al ser el inicio y no ser un intento desesperado de estirar el chicle, el argumento no suena descabellado.
En esta temporada conocemos el mundo de Dexter. Sabremos que ambos padres adoptivos ya murieron y que solo le queda Debra (Jennifer Carpenter) su hermana adoptiva. De ella dirá: “No siento nada por nadie, pero si pudiera sentiría algo por Deb”. 
Está Rita (Julie Benz) con la que forma pareja porque está tan “dañada” como él y porque una relación amorosa le da una imagen de mayor normalidad. Rita tiene dos hijos, y lentamente se enamora de Dexter. Será un personaje importantísimo en las subsiguientes temporadas. Un personaje muy “amable”…amable de lovely, amable de que se puede amar, no el significado choto que tiene hoy.

Este también es el primer vistazo a Masuka (love him), Sargento Batista, Laguerta, Doakes, Astor, Cody, la doñita de los archivos, Harry, y el resto de personajes que se mueven alrededor de Dex.

Conoceremos al primer némesis: El malo, hijo de Pooh, es el denominado “asesino del hielo”. El asesino del hielo es un asesino serial que tiene a la policía de Miami de cabeza. Gracias a este sujeto sabremos a profundidad el porqué Dexter es un monstruo. Veremos que no todo es blanco y negro.
Habrá capítulos en que la sensación de oscuridad que relata el personaje, traspasará la pantalla y te quedarás sumido en un atribulado silencio.
Los giros de esta temporada te ponen los pelos de punta. Dexter descubrirá que viene de la sangre. El monstruo camina por la calle, se mezcla entre aquellos que no sospechan siquiera su naturaleza…
Así es cómo debe sentirse caminar en plena luz del día, mi oscuridad revelada, mi yo interior bien recibido. Sí, ellos pueden verme. Soy uno de ellos…en sus sueños más sombríos”.
Bueno, ¿qué se puede hacer después de eso? Bajarte el wallpaper de la serie, ponerlo en tu computadora, inducir a aquellos que conocés a ver Dexter, conseguir el merchandising oficial, y esperar la segunda temporada.

Consumismo, divino tesoro.
SEASON TWO
La segunda temporada tenía un reto: mantener el interés generado y además la calidad de una serie atípica que combina un excelente equipo humano y técnico con un gran guión.
En la primera nos dejaron con el Jesús en la boca porque el sargento Doakes (colega de Dexter) estaba sospechando cosas. Paralelamente los cuerpos de las víctimas de Dex son descubiertas y la policía de Miami decide dar caza a quien apodan “El Carnicero de la Bahía” sin imaginar que conviven con él día a día.

La relación entre Rita y Dexter se consolida, pero al notar comportamientos extraños en él, Rita asume que consume drogas así que le exige que haga rehabilitación. Yeap, la pobrecita está más ciega que un murciélago. En sus terapias grupales para controlar una falsa adicción, Dexter se topa con la crazy-bitch de Lila.

AHHHH LILA!!!! Tronada como ella sola. Y ahí se juntan el hambre y las ganas de comer. Cuando acordamos Dex está viviendo tórridas aventuras, y todos sabemos que eso no llegará a buen puerto. No. Aquí es cuando comienza un asqueroso patrón dentro de la serie, el oscuro pasajero de Dexter se encontrará atraído a eso que intuye semejante, buscando aceptación y entendimiento.

De hecho, todas las temporadas vemos que Dexter asume su oscuridad pero muy en el fondo busca una luz para la que no está destinado. Desgraciadamente la loca-bitch de Lila es el peor camino para sentirse conectado en este maldito estercolero. Cosito se dará cuenta ya casi cuando las papas queman, y el pobre Doakes pagará los platos rotos. Lila se irá al chancho con todo…porque la relación con Dex termina de romper el último hilo que la ata a algo de cordura.
Es extraño tener una creación ahí fuera… una profundamente mutada versión de ti mismo, suelta por ahí, jodiéndolo todo. Me pregunto si así es como se sienten los padres…”

Aún así, la segunda temporada dejaba un buen sabor de boca. Aparece por primera vez Lundy, agente del FBI que más adelante tendrá su cuota de gloria.
La evolución de Dexter, los conflictos por una vida en pareja, la relación laboral, el estar casi casi pillado en sus fechorías (sí, son fechorías), provocaron que mantenga el wallpaper y siga buscando cómo conseguir los posavasos con las manchas de sangre.
SEASON THREE
Yo diría que fue el principio del fin. En esta temporada el némesis es Miguel Prado (Jimmy Smits) Asistente Fiscal de Distrito, amigo personal de Laguerta. Se repite el patrón de simpatía-conexión con alguien que se descubre semejante. Aparecen personajes como Quinn (Desmond Harrington), Rita se embaraza y ante la disyuntiva de qué hacer, Dexter se juega el todo por el todo y acaba comprometido en matrimonio.
Los caminos de Miguel Prado y Dexter se cruzan de forma algo chapucera. El némesis no es muy atractivo pero termina manipulando a nuestro viejo lobo de mar como si fuera un niño de pecho.  Cosito pensará:
No es nadie por quien preocuparse. Porque en la tierra de los depredadores,
un león nunca teme al chacal”


¿Es que la vida no te ha enseñau nada, Dexter?¿Es que tus víctimas no te han enseñau nada, Dexter?¿Es que, de pronto, te volviste estúpido, Dexter?

Seh. Al finalizar, retiré el wallpaper y el poster que ya colgaba cerca de mi cama. De ahí bajé las persianas y me olvidé de la serie un buen tiempo. La estupidez de la tercera temporada me rehabilitó y pude seguir con mi vida.
Eso hasta que me enteré del terrible hecho que sucede en la cuarta temporada. TE-RRI-BLE.
SEASON FOUR
Para el despistado que ha llegado hasta aquí y no se ha dau cuenta que está lleno de spoilers, repito: ESTA LLENO DE SPOILERS, y en este mismo momento hablaré del spoiler de los spoilers, de la revelación que NO debés leer, escuchar, saber si no has visto la serie. Sobre aviso no hay engaño.
La muerte de Rita será una de las muertes más perturbadoras de los shows de TV. Cuando comencé a ver la temporada ya sabía que Rita moría, por eso la vi. Quería ver cómo la mataban y por qué. Sabiéndolo, preparada para verlo, igual fue impactante.
Es aquí donde aparece John Lithgow dando vida al mejor némesis que tuvo Dexter hasta ahora: Trinity.  El gran, malévolo y único Trinity.

Arthur Mitchell es un hombre mayor, de familia, con una imagen sólida ante su comunidad, creyente, apreciado por todos. Arthur tiene una doble vida como Trinity, un asesino serial que lleva 30 años dejando víctimas.

Dexter encuentra eso fascinante, y siendo padre (Rita da a luz un varón) admira la capacidad de Trinity de camuflarse durante tanto tiempo y mantener una familia aparentemente normal y bien constituida.
Al igual que hizo con Miguel Prado empieza a tener una relación de amistad con Trinity. Indignada le gritaba a la pantalla: “PELOTUDO! ACORDATE DE LILA, ACORDATE DE PRADO!”.
Mientras más cercano es a Trinity, más se hace evidente que no, no se trata de un similar a Dexter y que la familia que mantiene vive aterrorizada, conociendo el monstruo que es. Eso descoloca a Dex que se veía reflejado en el tipejo, y estaba en onda: “Así quiero ser cuando sea grande”.

Hay un juego intenso del gato y el ratón entre ambos, y uno termina los capítulos esperando el golpe mortal: el asesinato de Rita. Cuando ocurre, y cómo ocurre, no se puede creer.

Y es tal como dicen en los extras, retrocedés el episodio para ver de nuevo la charla final, el momento en que Trinity está en la mesa y Dexter no sabe que todo se perdió, que ya fue, que la misión está cumplida. Gran final de temporada. Gran.
Otro de sus méritos es que recupera a un actor como John Lithgow a quien noventeramente odiaba por Third Rock from the sun y cuyo trabajo fue reconocido como Mejor Actor Invitado en los Emmys del 2010.
Sí, la fe en la serie regresó con fuerza, casi bíblicamente y tocó esperar lo que seguiría a tanta destrucción.
La vida no tiene que ser perfecta. Sólo tiene que ser… vivida”

SEASON FIVE
Lo que siguió a tanta destrucción fue más destrucción, aunque debo reconocer que la serie todavía no tocaba fondo. Ante la ausencia de Rita, introdujeron un nuevo personaje femenino: Lumen (Julia Stiles) y nuevamente tengo mis reparos.

El perfil de Dexter es psicopático, plano afectivamente, con deseos incontrolables de matar, y elay el serial killer teniendo sentimientos por la tal Lumen. Bello.
Lumen es una víctima de otro serial killer que Dexter está cazando. La cosa es así: Cosito estaba haciendo lo suyo, tenía a un tipo amarrau a su mesa y bla bla bla, y de un cuarto espía la pobre Lumen toda desgreñada, traumada, y abusada. Como Dex no puede matar inocentes, la rescata, y como lo ha visto, decide “guardarla” hasta que entienda que no puede denunciarlo.

De ahí es más o menos onda película coreana, ambos se unen en pos de la venganza.  Solo que, a diferencia de los coreanos, la resolución de la venganza termina bastante aburrida.

A rescatar el personaje de Jhonny Lee Miller como Jordan Chase por el hecho de ser un orador de autoayuda que muere violentamente. Sí, el problema es que no fue un villano a la altura. Después de Trinity tenés que llamar a no sé, Pacino o alguien así pa que supere la vara alta dejada por Lithgow, no vas a traer a un ñoño pusilánime. En fin. Igual lo peor no había pasado y la relación con Lumen, amén de ser algo inaudita, tuvo sus picos de interés.
 “A pesar de considerarme a mí mismo cómo un monstruo desde que tengo memoria, aún me resulta abrumador cuando me enfrento con la profundidad del mal que existe en este mundo”

SEASON SIX
Aquí todo se fue a la mierda.
Para empezar la ausencia de Lumen se la pasaron por el traste, como si nunca hubiera estau en la serie. 
Tejieron un guión con un tópico base interesante sobre la fe, la religión, la luz, la oscuridad. Por un lado está el hermano Sam que gracias a la fe y a la luz divina pudo cambiar su vida y ser un hombre de bien, y luego está Travis como asistente de un delirante profesor religioso encarnado por Edward James Olmos. Los némesis (Travis-Olmos) están obsesionados con el Apocalipsis, y las víctimas representan mensajes místicos. En medio de todo eso, Dexter empieza a preguntarse por ENESIMA vez si su oscuro pasajero puede eliminarse, si por ahí él puede cambiar como el hermano Sam y adopta actitudes boludas de buen samaritano con Travis.

Todo va bien en mi pequeño rincón del mundo

No, no todo va bien en tu pequeño rincón del mundo. El giro Travis-Olmos, se intuye desde los primeros capítulos. Para rematar, a media temporada se les ocurre sembrar en Deb la semillita del enamoramiento por Dexter, su hermano adoptivo. Y está bien, la hija de Whitney Houston se está por casar con su hermano adoptivo, o sea lo puedo entender y bendecir, pero NO de esa forma. NO como sucedió, no como lo contaron, como si fuera un conejo que sacan del sombrero solo para hacer la próxima temporada más “interesante”.
Y cuando no podemos estar peor, después de largarnos el tema amoroso entre hermanos adoptivos en los últimos capítulos, Debra Morgan encuentra a Dexter Morgan haciendo lo suyo, matando a Travis.
Sin Comentarios.
SEASON SEVEN
Pues lo que se esperaba como el rocío de la mañana era ver qué hacía Deb sobre lo descubierto y los tres primeros capítulos han conseguido que los foros de fans se llenen con la humana frase de: “Kill Deb” o “Kill the bitch”.   

Sip. Mea culpa: Yo también lo pensé (!) Al final, la serie que tenía una carga filosófica apreciable se ha devenido en el mensaje de “si algo estorba a Dexter, hay que matarlo”. Vuelven a crear un personaje (Hanna) que es una mezcla entre Lila y Lumen, digo…acaso alguien cree que la amorosa de Hanna no tuvo nada, nada que ver con los otros asesinatos solo porque era menor de edad? Dex vuelve a tener simpatía o atracción por algo semejante a él…y bueno…

Una pena que la serie que empezó con todas las papeletas de ser una de las mejores de los últimos tiempos simplemente esté destinada a ser alargada de manera forzosa para continuar con el rating.
A aprender de las nuevas series de la BBC, de las que hablaré en un futuro inmediato que contrarias al estilo gringo sobreponen la calidad a la cantidad.
Menos es más. De todas formas, Dexter es una serie adictiva, plantea una temática jodida sobre la “justicia”, la efectividad del sistema y la necesidad del ojo por ojo. Eso desde el bright side, viéndolo con actitud crítica en una sociedad acostumbrada a rendirle pleitesía o a convertir en celebridades a los asesinos, dibuja un personaje como Dexter que es el PROTAGONISTA, dando la falsa idea de que un asesino serial puede ser “buena gente”, y alguien de fiar, y alguien que nos puede “gustar”.
Pasando por alto las contemplaciones emo-morales o éticas, es una serie muy bien actuada, muy bien filmada y que no importa lo estúpida que se ponga consigue mantener el interés. PERO NO ME BASTA!!!
Ojalá que lo que sigue levante y no hunda más lo que en su momento fue una revelación. Todavía falta que concluya esta temporada y que lleguemos a la temporada final.  Hay una esperanza chota, cursi, pelele como la que se tiene cuando la selección nacional juega un partido de fútbol. Sabemos cómo va a acabar eso, pero igual nos colgamos el pito y la bandera.

Lo mejor: Muy bien elaborada, en sus inicios fue por momentos memorable.
Lo peor: Perdió el rumbo y se convirtió en una copia de sí misma
La escena: La muerte de Rita
Lo más falsete: La huevada de Louis, lo de la reportera, las veces que Dexter se deja llevar por “su buen corazón”.
El mensaje manifiesto: Todos tenemos un oscuro pasajero
El mensaje latente: El oscuro pasajero puede ser muy peligroso
El consejo: Igual vale la pena verla
El personaje entrañable: Rita
El personaje emputante: Me irritan Laguerta y Batista
El agradecimiento: Por los grandes momentos que tuvo
CURIOSIDADES
Es el programa más visto en la historia de la cadena Showtime.
Julie Benz que interpreta a Rita, audicionó originalmente para ser Debra Morgan.
Aunque la serie se sitúa en Miami, gran parte de ella se graba en Long Beach California, con interiores en Sunset-Gower Studios. Una segunda unidad graba material adicional en Miami para agregarle realismo al show.
El nombre Dexter es una palabra latina que significa mano derecha-diestra, el complemento implícito es mano izquierda, la “siniestra”, que refleja el lado oscuro del personaje. En el 2010, el autor Jeff Lindsay confirmó en una firma de libros en Escocia que escogió el nombre Dexter porque era lo opuesto a “siniestro”.
El autor Jeff Lindsay tiene un cameo en la serie en el episodio 10 de la tercera temporada.
Dexter frecuentemente usa alias que hacen referencia a los libros de Bret Easton Ellis. Por ejemplo usó Patrick Bateman (personaje principal de Psicópata Americano) cuando compró sedantes o Sean Ellis (guiño al propio escritor y a Sean Bateman de Las Reglas de la Atracción) cuando fue al psiquiatra.
Sylvester Stallone es un gran fan del show y ya ha trabajado con Julie Benz (Rita) en Rambo y con David Zayas (Sgto. Batista) en The Expendables.
En la temporada 1 (extrañada temporada) Dexter y Rita están mirando el filme Terms of Endearment donde sale el actor John Lightow. En la temporada 4, Lightgow daría vida a Trinity (el mejor némesis de Dexter ever).
Michael C Hall reveló que padecía Linfoma de Hodgkins (cáncer) en el 2010, pero siguió trabajando. Actualmente, el cáncer está en remisión.
Michael C Hall se casó con Jennifer Carpenter (Debra) en la vida real en el 2008 y se divorciaron a finales del 2010. Se corrieron rumores de que el motivo de la separación fue un affair del actor con la actriz Julia Stiles (Lumen en la serie). Ambos negaron el romance y dijeron ser buenos amigos.

Los caminos de la vida

Es bueno salir de una sala sin sentir que se te quitó miserablemente el tiempo, o sin que te duela el corazón por la pobreza del trabajo visto. Sensaciones  recurrentes cuando se trata de la producción nacional.
Por eso es que de entrada una de las mayores virtudes de San Antonio es que: NO ESTA MAL. Tiene las credenciales necesarias para ser un trabajo que merece la pena ver y que augura cosas interesantes para su joven realizador: Alvaro Olmos.
Filmada de manera muy rudimentaria, cámara en mano y con las limitaciones que significa hacer esas imágenes dentro de una prisión, Olmos nos lleva a conocer a tres personajes en específico.
  • Ramón.- Un argentino que según su relato o excusas, por la pobreza de su entorno y con hijos a cargo, termina siendo “tragón” y es detenido con las cápsulas de droga en su cuerpo. Además tiene una rutina de payaso, el payaso Cebollita, y es el personaje más querible del documental porque todo indica que lo suyo fue un “resfalón” y que en realidad no es un delincuente, y que sí, que el hombre se rehabilitará y tendrá su segunda oportunidad en este mundo hostil.
  •  Lucifer.- Sergio Arze es el tipo aquel que asesinó “sin querer” a dos personas en Cochabamba. Recuerdo este caso, un personaje oscuro que se fue a vivir a USA a los 8 años y ahí se involucró con los Mara Salvatrucha, una de las más violentas pandillas. Al volver a Bolivia, continuó con su legado y creó su propia pandilla a la que le inculcaba los mismos principios que los MS 13. En el documental se lo ve con un perfil que oscila de sociópata a psicópata. Por un lado habla de sus sueños de ser un rapero famoso y por otro lo vemos traficar con pastillas dentro del penal y dar discursos bastantes fuera de órbita.
  • Guery.- Es el personaje más desdibujado, sirve como punto de anclaje de esas personas desafortunadas que han crecido en una familia disfuncional, y que lentamente se involucran en un mundo de delincuencia del que luego ni siquiera quieren salir. Guery se siente validado en ese mundo, y en partes del documental dirá que él es así, que al que traiciona hay que devolverle con violencia la traición y que ni bien salga de la cárcel volverá a robar. Este joven representa los que salen y entran de las cárceles constantemente.
El documental mezcla las experiencias de los tres personajes y nos da una radiografía superficial de sus conflictos y vivencias. La cámara se convierte en testigo de todo lo que narran sin emitir ningún juicio o sin intentar llegar a donde ellos no quieran que se llegue.
Quizás lo que no comparto es que se llame San Antonio, porque la cárcel es solo una excusa para contar la historia. La estadía en la cárcel es básica para conocer a los tres mencionados, pero eso no implica que sea un retrato de la vida que llevan en San Antonio o un relato de San Antonio como cárcel de transición.
De hecho, la cámara sale de San Antonio y acompaña a Ramón y a Lucifer (le diré Lucifer porque le queda mejor) fuera de la prisión, y fuera de ella conocemos a la familia de Ramón, y fuera de ella vemos el juicio del Lucifer, y fuera de ella vemos situaciones que tienen que ver más con los caminos de estas personas que con la cárcel en sí.
Se puede interpretar, también, que aunque la cárcel no sea el punto central es lo que define el documental y por tanto sin San Antonio el filme no sería posible. Puede ser, solo que a veces sentí que la narración se iba para muchas partes y no redondeaba su punto principal. Si bien consigue crear climas, algunos no se profundizan o lo que es peor, se alargan en demasía en busca del golpe de efecto.
Se destaca que hay ocasiones en que los presos se filman a sí mismos y de esa manera se consiguen imágenes pocas veces vistas en trabajos de este tipo.
El personaje Guery es importante, pero queda marginado por el protagonismo que cobran Ramón y Lucifer. No hay un equilibrio entre las tres historias.
El montaje, por otra parte, contribuye a contarnos de forma efectiva la historia. La música y el sonido están muy bien. Precisos, correctos. La estructura narrativa logra su propósito: sentir estas historias cercanas, mirarlas en plan de igualdad y provocar emociones.
Un compañero de butaca decía que el documental contribuye (in)directamente a perpetuar una imagen cliché de los presos y de la cárcel. No sé. Lo que vimos fue tratado con respeto y seriedad. Así que por ese lado, me parece un meritorio acercamiento a una temática como esa.
San Antonio es un laborioso y comprometido trabajo de 4 años, es digno de verse. Amén de lo que se pudo pulir o de lo que queda sobrando, supera con creces a lo presentado este año en audiovisuales nacionales.

Esperemos que el director continúe desarrollando una personalidad como cineasta.Se viene dentro de poco el estreno de su nuevo documental Diario de piratas, que sigue a dos mujeres contrabandistas. El trailer pinta muy bien.

Sí, Alvaro Olmos es una buena noticia para el cine nacional.
Lo mejor: Un trabajo comprometido
Lo peor: Deambulaba por muchos tópicos
La escena: la del payasito
Lo más falsete: 
El mensaje manifiesto: Los presos son personas 
El mensaje latente: La cárcel es un mundo
El consejo: Verla.
El personaje entrañable: Ramón.
El personaje emputante:algunos dirán Lucifer,pero no. No hubo personaje particularmente insoportable.
El agradecimiento: Al FENAVID que permitió su exhibición en Santa Cruz


Judment Time

No se dejen engañar por el poster choto. Ni tampoco la miren con asquito solo porque en el 95 hubo una versión vomitiva con nuestro amigo Sylvester Stallone.No.

Dredd con esos antecedentes que menciono en el párrafo de arriba, es una más que digna adaptación de un cómic. No será inolvidable, no será imprescindible, no hará que me haga un tatuaje con su título, pero lo dicho, salís del cine sin ese cáncer hepático que se va formando gracias a otras producciones como Resident Evil: El mal se hace global, o la odiadísima (muy) Lincoln: el cazavampiros.
Parece que Peter Travis (director) se puso como máxima no repetir los errores y horrores que nos regalan las producciones americanas tipo Linterna Verde, y en esta ocasión junta a sus actores, dice: “Luz, Cámara, Acción” y tenemos Dredd.
 
La trama nos cuenta que el mundo se fue al carajo, y huyendo de la radioactividad se formaron megaciudades. Es así que estamos en MegaCity 1, que viene a ser Nueva York, y donde se alzaron megabloques, unos edificios grandotes, con alrededor de 200 pisos y que albergan comunidades enteras.
Uno de estos megabloques es zona roja y está liderado por Ma-ma (Lena Headye, actriz conocida como la reina bitch de Juego de tronos), ex prostituta que luego de un altercado pone los ovarios en la mesa y dirige el boliche sin que le tiemble el pulso.
Como la megaciudad tiene sus índices de violencia desatados y la fuerza policial no abastece, quienes lidian con el despute son los Jueces, que hacen de agentes del orden, jueces y verdugos, un hermoso combo justiciero.
(Siento el tufillo fascista perforando mis pulmones, pero…qué le vamos a hacer)
Uno de estos jueces es Dredd, que ya de entrada vemos es un tipo duro, un bad ass, esos que van al dentista y no necesitan anestesia, seh…
A Dredd le endilgan a Anderson, una mutante ñoña que es psíquica y a la que tiene que entrenar/supervisar para ver si es capaz de ser Juez. 
Ocurre un asesinato y envían a la parejita a poner el rancho en orden. Hacia allá van, pensando que se trata de algo rutinario, de ir a pastar al campo y oler las flores, pero no, se toparán cara a cara con la loca/bitch Ma-ma  y sus no menos inescrupulosos secuaces.
Partamos diciendo que se trata de una producción inglesa, lo que ya es motivo de confianza, buena fe y alegría adelantada. Digamos también que el guión no se lo pasaron por el traste, y han intentado ponerle cariño, esmero, con miras a que el espectador que ya está acostumbrado a que le roben las ganas de vivir, pase un rato ameno y que la película no le grite: “Sos un imbécil”.
Alex Garland que ya escribió 28 días después, La Playa, Nunca me abandones, y en cuyas manitos descansa la adaptación de la esperadísima Halo, construye un guión cumplidor, con uno que otro momento destacable, y que guarda coherencia entre personajes y situaciones, cosa pocas veces respetada entre aquellos que adaptan un comic.
Merece mención la estética del filme, oscura y sombría, en la que se unen el más prolijo slow-motion con una nueva droga llamada slo-mo, justificando a pleno los momentos oníricos híper-lentos que la droga provoca.
Karl Urban interpreta a un Dredd que algunos dicen no necesita mayores matices gracias al casco que lo cubre, pero que teniendo en cuenta otros villanos cuya energía no traspasa la máscara o el disfraz (besito a Bane) pues tampoco es para tomárselo tan al cuete. Urban no incomoda, el Dredd que interpreta nos transmite todo aquello que se supone debe transmitir. Lo mismo sucede con el resto del elenco, un casting que colabora con la visión del director.
Si bien su primera hora es más propositiva que el resto del metraje, podemos decir que Dredd se convierte fácilmente en una de las mejores adaptaciones de cómic de este año.
 

Entretenida, bien filmada, poderosa en su estética, digna de verse.

Lo mejor: Es entretenida y no es estúpida (en los cánones de estupidez a los que nos tienen acostumbrados)
Lo peor: Tiene un muy buen inicio y al final se vuelve más de lo mismo.
La escena: Cuando Anderson se mete en la cabeza del matón.
Lo más falsete: la escena en que los encierran con los barrotes y Ma-Ma se nos va al chancho.
El mensaje manifiesto: La justicia sobrevive
El mensaje latente: La justicia es implacable
El consejo:No esperés que te cambie la vida, aceptala como un buen producto de entretenimiento. El 3D lo vale.
El personaje entrañable: Dredd…seh…así uno puede pasar por la zona roja de la zona roja de este pueblo, sin que se te mueva ni un cabello.
El personaje emputante: no hubo uno particularmente destacable.
El agradecimiento: que esté bien filmadita y que nos siga demostrando que hay cámaras digitales capaces de emular o superar al 35mm.
CURIOSIDADES
Fue filmada con la Phantom Flex, la RED ONE y la Silicon Imaging
El bloque Peach Tree fue nombrado así en honor al restaurant en el que el guionista y el autor del comic se reunieron por primera vez para discutir el proyecto.
45.000.000 $us. de presupuesto.
Garland empezó a escribir Dredd en el 2006, mientras escribía Sunshine (peli de Danny Boyle).
El director, Peter Travis, fue prohibido de participar en el proceso de edición y post-producción, siendo Garland (guionista) el que se lideró esa fase. De hecho, hubo polémica porque se decía que las contribuciones de Garland fueron tan significativas que aparecería en los créditos como co-director. Al final, llegaron a un acuerdo en que Garland solo aparece como guionista.
Dredd es el comienzo de una trilogía.

Quiero ver el rostro de mis hermanos

Pensaba hablar de la decadencia de algunos espacios cinematográficos locales, de la desidia que enfrentan muchos eventos culturales made in Bolivia, de la ley del mínimo esfuerzo aplicado en actividades públicas, de la nula autocrítica. Sí, pensaba hablar de todo eso, de que hubo un tiempo que fui joven y feliz. Pensaba citar a Baudelaire y a Los Bronco en una sola línea hacia el infinito.

Pensaba. Pero para qué. Para qué si anoche jui a la Casa de la Cultura, y nunca fue tan Casa de la Cultura. Para qué si anoche me senté en una butaca, y tuve una experiencia de esas que solo se tienen una vez en la vida: Mágica e inolvidable. De esas que mutan tu espíritu en cada célula.

Todo ese Grinch cinéfago que llevo dentro salió de su asquerosa larva y se convirtió en una mariposa cursi y llorosa. Y claro, ahora tengo que hablar del FENAVID, gestor, impulsor, creador y muchos otros “or” de una movida cinematográfica que solo puede emocionar.

No somos pocos los que seguimos el crecimiento del FENAVID: El Festival Internacional de Cine Digital nació como un evento universitario, chiquito, con pocos recursos y llevado a cabo de manera muy sacrificada. Este no fue uno de esos festivales que tuvo el apoyo de las grandes empresas o de los órganos municipales, a los que les gusta caretear con la cultura, ni siquiera tuvo (en su momento) el apoyo de la prensa. No. El FENAVID se hizo a base de empuje y empeño. Calladito y de a poco.

El FUNDAV dirigido por el maestro Alejandro Fuentes, es quien se encarga de llevarlo a cabo año tras año. Se selecciona una muestra conjunta/gratuita de largometrajes, cortometrajes y se organiza un proyecto tan lindo como el Santa Cruz 100X100.

Y señores, cada año que pasa se superan.

Este 2012 en un acuerdo con el GOETHE ZENTRUM, nos regalan un espectáculo sin precedentes. Por primera vez podemos ver la mítica Metrópolis de Fritz Lang con el acompañamiento al vivo de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Santa Cruz interpretando la música original del filme.

(espacio para que recuperen el aliento que acabo de quitarles)

Esto significa vivenciar Metrópolis como “antes”, como cuando el cine era más que balazos, muñecos hechos en computadora y los pinches lentes que te dejan con ganas de vomitar. Así nomás.

Y yo que la había vivenciado como ahora, en una pantalla de TV, con un DVD remasterizado, y con control remoto a mano, pues solo podía aguardar el momento con especial interés.

Para la proeza, la orquesta estuvo ensayando desde el año pasado, y hace dos semanas llegó directamente desde Alemania el director Helmut Imig, quien hizo una selección entre los músicos y terminó de pulir la pieza para la inauguración del 1 de octubre.

Sé lo que están pensando, yo también lo pensé profundamente y sí…puede existir espacio para el escepticismo, podés decirte basado en experiencias anteriores: “No lo van a lograr ni por si acaso”, pero aviso que la hermosa interpretación sopapea y deja mudo.

Metrópolis fue estrenada en 1927 y es una de las obras cumbres del realizador austriaco Fritz Lang. Situada en el año 2026, forma parte del expresionismo alemán y toma de escenario una sociedad distópica. Según Lang se inspiró para filmarla cuando conoció Nueva York y vio sus grandes rascacielos.

La historia la escribió Thea von Harbou, popular escritora de la época y con quien Lang se casó en 1922. Después de varias reescrituras, el guión quedó listo y se procedió a filmarlo en 1925.

El filme da vida a un sistema en el que los ricos se alimentan del duro trabajo de los obreros. Los obreros son mantenidos en un estricto régimen de trabajo bajo tierra. El dueño, amo y señor de ese imperio es John Fredersen (Alfred Abel). El sujeto se reprodujo y tiene un hijo llamado Freder (Gustav Frolich).

La aparente rutina es rota cuando Freder se da cuenta de la terrible situación que viven sus “hermanos” en las sombrías profundidades. A ello se suma su embeleso por una mujer de nombre María (Brigitte Helm) que representa la pureza, la igualdad, y la justicia. María, revestida de un misticismo casi divino, calma a los exhaustos trabajadores y los exhorta a esperar un mediador que ayude a cambiar las abusivas condiciones en las que viven.

Freder, a su vez, sufre al darse cuenta de todo aquello que había ignorado. En una escena gritará: “Es que 10 horas no pasan nunca, padre?”…10 horas es el tiempo del turno de un trabajador.

John Fredersen, como buen tirano, olerá la subversión e intentará frenarla valiéndose del ser-máquina (robot con forma de mujer, invento de un rival).

Intrigas de por medio, el filme recrea las traiciones, la estupidez de la masa, las consecuencias de acciones extremas, la violencia que engendra violencia y cierra con un mensaje conmovedor que se repite constantemente en el filme: “El mediador entre el cerebro y la mano ha de ser el corazón”.

Eso, sin mirarlo mucho y usando solo al corazón como mediador entre el cerebro y estos deditos que teclean en la oscuridad, sería básicamente Metrópolis.

Usando solo el cerebro, pues la película tiene muchas lecturas. Estamos hablando de esa durísima época de la Alemania pre-nazi, esa en que gracias a la I Guerra Mundial, la pobreza, la falta de empleo, la hiperinflación hicieron lo suyo. Esa en la que se trabajaba a destajo para vivir en condiciones paupérrimas, esa que estaba en su punto caramelo para recibir de brazos abiertos un proyecto como el nazismo.

El retrato de una clase social privilegiada, ociosa, rendida al hedonismo mientras los obreros que le proporcionaban dichos placeres desfallecían de cansancio, es simplemente una alegoría quizás a esa situación. Una alegoría que te deja con un nudo en la garganta.

Años después Lang expresaría su insatisfacción con el mensaje político del filme: “La tesis principal pertenecía a la señora Von Harbou, pero debo ser un 50% responsable porque hice el filme. No era tan consciente políticamente esos días como lo soy ahora. No puedes pintar un cuadro de conciencia social en el que dices que el intermediario entre las manos y el cerebro es el corazón. O sea, eso no existe, es un cuento de hadas. Definitivamente. Pero estaba interesado en las máquinas. De todas formas, no me gustó la película, una vez finalizada pensé que era estúpida y tonta”.

No sé si es estúpida y tonta, como creyó después Lang. Puede ser que el concepto del mesías salvador y de las masas oprimidas que deben esperar a su salvador o la evidente metáfora de activar el corazón (mediador), sea un poco complaciente y naif. Puede ser que la María pacífica que es pintada como buena y correcta Vs la María que es la que lidera la revolución es retratada como villana, sea solo un prefacio de las filias políticas de la doña que escribió el guión. Puede ser que el guión a mitad de camino pise acelerador a fondo y se vaya para muchos lados. Puede ser. Pero eso no quita que para su época y para la nuestra sea un referente desde todo punto de vista.

A nivel estético es una jodida obra de arte. Una apuesta vanguardista, de la que han bebido muchos filmes como Blade Runner, entre otros.

Ante la carencia de la maquinaria de efectos especiales con los que contamos ahora, Lang usó técnicas como la Schufftan que consistía en interponer un espejo entre la cámara y la acción, que reflejaba la parte del decorado que por tamaño y/o costos seria imposible de realizar, creando así la ilusión de que los actores ocupaban monumentales sets.

El arte del filme mezcla lo gótico con lo futurista. Los edificios gigantes que hacen que el ser humano se vea pequeño ante su magnificencia, el estilo de la catedral situada en la ciudad o de la casa de Rottwang (inventor del ser-máquina), todo se reviste de gótico, y a su vez se presentan líneas o elementos arquitectónicos avanzados a su época: los imponentes rascacielos, las salas de máquinas, el laboratorio donde se creó el ser-máquina.

Como no podía ser de otra manera, la armadura del robot fue creada por un famoso escultor Walter Schulze-Mittendorff, y el traje era tan incómodo que la actriz acababa con moretones y raspones por todo el cuerpo.

Otro tema a estudiar sería el constante paralelismo con la religión. Lang, cuyo padre era católico y cuya madre era judía, nunca tuvo interés en su herencia judía y fue criado por su madre como católico. No era devoto, pero símbolos católicos aparecieron con regularidad como parte de la temática o el diseño de arte de sus películas.

En Metrópolis se habla de la Torre de Babel, el personaje femenino se llama María, los discursos en las catacumbas son dados en medio de cruces, la figura del mesías es usada como hijo que se sacrifica por sus hermanos, la violencia de la masa tiene que ser castigada con una inundación, los siete pecados capitales son mencionados, la humanidad «dominante» es vista en su conjunto como cruel, fría e inescrupulosa, una humanidad que puede encontrar la rendención en lo espiritual…

Hay, también, una dualidad manejada en todo el filme: María es a la vez buena y mala, Freder es a la vez el hijo del tirano y el supuesto salvador, El tirano es a la vez el otro villano que amaba a su esposa, los obreros son víctimas y más tarde son instrumento de caos y destrucción, Lang maneja muy bien esas dualidades dotando al filme de una característica fascinante que la hace indispensable.

Metrópolis es, sin duda alguna, una obra que tiene que ser vista, estudiada y disfrutada.

Una obra cuyo director fue compulsivamente detallista para filmar, desde la estricta selección de extras, hasta el rodaje en el que Lang hacía repetir la misma toma una y otra vez. La toma en que Freder colapsa ante los pies de María tomó tres días en filmarse. El director se hizo conocido por su carácter tempermental y perfeccionista.

Nada raro, tomando en cuenta que Lang estudió arquitectura por órdenes de su padre, luego la abandonó para ser pintor, estuvo en el ejército durante la I Guerra Mundial, fue herido en tres ocasiones, y se dice que la visión oscura de una humanidad poco piadosa y salvaje lo acompañaría siempre.

Ese imaginario particular está presente en cada fotograma de Metrópolis.

Si hay algo mejor que acercarse a la colosal Metrópolis de Fritz Lang es hacerlo con una orquesta sinfónica al vivo. TIENEN QUE VERLO.

El FENAVID lo hizo posible, esta noche a las 21:00 en la Casa de la Cultura se presenta por segunda y última vez.

Consulten también la programación del resto del festival, ya que en el menú hay películas interesantes,  y para los que nos quedamos con ganas de más, habrán otras funciones en que se manejará el mismo concepto para una selección de cortos (proyección más orquesta al vivo), la información completa en: www.fenavidinternacional.com/

La ciudad está de fiesta, la ciudad respira cine, ¡qué linda está la ciudad!

Lo mejor: Verla como tiene que verse.
Lo peor: Que no se pueda exhibir en más funciones.
La escena: el horror que golpea a Freder cuando se encuentra por primera vez con sus “hermanos”.La inundación.
Lo más falsete: El cambio de actitud del tirano.
El mensaje manifiesto: El corazón debe mediar entre manos y cerebro.
El mensaje latente: Hay que esperar al mesías…
El consejo: No dejés pasar la oportunidad de verla.
El personaje entrañable: Los niños…la cantidad de niños pobres, cuyos padres trabajan todo el tiempo.
El personaje emputante: La clase dominante pusilánime, hedonista y poco empática con los obreros que le brindan la abundancia en la que viven.
El agradecimiento: a FUNDAV y al FENAVID por esa gran labor que llevan a cabo y que merece destacarse con mayor énfasis.

CURIOSIDADES 
– El filme incluye más de 37.000 extrras: 25.000 hombres, 11.000 mujeres, 1,100 hombres calvos, 750 niños, 100 personas de piel oscura y 25 asiáticos.
– Se dice que es uno de las películas favoritas de Hitler.
– Fue uno de los filmes más caros de su época costó alrededor de 5.000.000 de marcos y casi casi mandó a su estudio (UFA) a la bancarrota.
– Tardó 2 años en filmarse
– El robot de este filme inspiró el look de C-3PO de Star Wars.
– Fue tan influyente en los creadores de Superman que nombraron a la ciudad del súper héroe en honor al filme.
– Thea Von Harbour (guionista), esposa de Fritz Lang era entusiasta seguidora de los nazis. Adolfo Hitler era cercano a su círculo, de hecho le ofrecieron a Lang el puesto de director de la UFA, cosa que declinó. Lang era de origen judío y no simpatizaba con el régimen. Finalmente, mientras la filiación de su esposa crecía, se divorció y se trasladó a USA.
– Lang fue casado anteriormente con Lisa Rosenthal, quien se suicidó tres años después de contraer nupcias. Los rumores de la época apuntaron a que el suicidio fue provocado por la relación extramatrimonial con Thea Von Harbour.

1 46 47 48 49 50 80
Go to Top